Александра Новоженова — Открытая левая http://openleft.ru Один шаг действительного движения важнее целой дюжины программ (Маркс) Sun, 28 Apr 2024 03:10:52 +0000 ru-RU hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.25 Класс-для-себя http://openleft.ru/?p=7274 http://openleft.ru/?p=7274#comments Sat, 28 Nov 2015 12:29:56 +0000 http://openleft.ru/?p=7274 Материал републикуется в рамках товарищеского обмена между «Открытой левой» и журналом «Транслит»
Оглавление номера, в котором первоначально был опубликован материал

Снимок экрана 2015-11-22 в 12.57.55

Спецы для других
1. Поле культурного производства неоднородно. Оно расщеплено между классами, каждый из которых имеет разные отношения с производством и потреблением искусства, определяемые его отношениями c трудом и досугом.

2. Есть культурные содержания, которые производятся для того, чтобы быть показанными внутри системы художественных институций, сделанные и/или показанные культурными спецами для тех, кто производством искусства не занимается. Спецы-производители зрелищ/содержаний/событий производят их в расчете не на свой класс как класс производителей, а на классово-смешанных не-спецов/потребителей.

3. Произведенные спецами культурные содержания циркулируют в т.н. системе художественных институций. В качестве машины по производству «культуры для других» она функционирует на разных уровнях. Известно, что она может, например, 1) идеологически легитимировать капитал, либо оформлять сегмент рынка роскоши. Тогда художники как спецы работают на класс высшей буржуазии, которая хочет выглядеть просвещенной и дарующей просвещение, таким образом закрепляя свою гегемонию в обществе, где знание считается благом, но не доступно в равной степени каждому. Но также она может воспроизводиться идеологически на уровне собственного жизненного уклада. Акцент тут делается на фигуре художника как «спеца», творящего «для всего мира» или для «тех, кто понимает», то есть не для себя и себе подобных, как пролетаризованного работника, производящего собственную культуру, а для «другого», который представляется в виде воображаемой публики-потребителя, вооруженной определенными критериями. Или 2) система художественных институций может на куда более массовом уровне быть включенной в общую кровеносную систему урбанистического «демократического» потребления. В этом втором случае все держится не на стягивающей на себя идеологический нарратив фигуре творца-спеца, а на производстве особых художественных содержаний, которые, будучи помещены в пространства, особо отделенные от пространств обыденной (трудовой) жизни, создают точки притяжения в циркуляции городских культурных потребителей.

4. В любом случае, класс нанимателей использует культуру как сферу, отделенную от труда. Он заинтересован и в том, чтобы так рассматривали культуру те, кто находится в наемном положении, — на этом держится текущее положение вещей.

Снимок экрана 2015-11-23 в 8.48.42

5a. Тем не менее, все чаще возникают социо-художественные ситуации, в которых городской класс пролетаризованных нематериальных работников[ref]Функционируя в третичном секторе экономики, прекарные или в любой момент готовые стать таковыми участники и слушатели скрэтч-оркестра, который мы рассмотрим ниже, являются носителями описанной модели нематериального труда. Ее признаки (мобильность, институциональная невстроенность или полувстроенность, готовность откликнуться на проектное предложение, исходящее от институции, готовность переформатировать свои навыки в зависимости от нужд момента) нам хорошо известны.[/ref] не только потребляет изготовленную спецами культуру, но производит свою культуру самостоятельно и коллективно, в возникающих внутри этого класса сообществах. Такие сообщества/множества скреплены не внешней по отношению к их членам институциональной (профессиональной, корпоративной ) связью-законом, но также не душевным родством или дружбой (они уходят на второй план), а такой социальной связью, которая находит свое выражение в понятии «множество».

5b. С другой стороны, возникают ситуации, в которых профессиональные производители культуры (спецы), постоянно занятые в культурных институциях, находятся со своими институциями в таких отношениях, что произведенная ими как спецами продукция «для публики» не предъявляет отвлеченные художественные содержания, а непосредственно связана с сообществами спецов и социальными отношениями внутри них.

5c. Упомянем также ситуации, когда прекарные/нематериальные работники поступают в образовательные институции, чтобы быть преобразованными в индивидуальных спецов по производству культуры, полагая, что это позволит им больше не отчуждаться в обычном труде.

В результате они попадают в двоякое положение: они производят культурные содержания для системы художественных институций и, следовательно, для досуговых потребителей, но также производят культуру
в рамках и для своего сообщества/множества.

Труд, скрэтч, досуг
1. В условиях постфордизма/постиндустриального капитализма, когда экономика развитых стран больше чем наполовину состоит из так называемого «третичного сектора»[ref]. В России в «третичном секторе» или, иначе, в «сфере услуг», куда входят, помимо торговли, управления и тому подобного, также культурная и образовательная сферы, задействовано больше 60% работающего населения.[/ref] куда входит вся сфера услуг и нематериального производства, разделение базиса (производства) и надстройки (идеологии) теряет смысл. Нематериальный труд нельзя отличить от речи, а слово от вещи. Культурная индустрия изготовляет коммуникативные процедуры, которые затем служат средствами производства и в наиболее традиционных секторах современной экономики, а деятельность без произведения становится прототипом наемного труда вообще. Перед рабочим и служащим больше не стоит конкретная цель, их задача — варьировать и усиливать общественную кооперацию (Вирно).

2. Речевой акт и кооперация — производство социальных структур как результат выстраивания речевого дискурса — становятся процессом труда как таковым.

3. Но мало сказать, что производство культуры определяется техниками и социо-организационными стратегиями нематериального производства. Важнее то, в каких классовых отношениях находятся производители и потребители культуры, задействованные в нематериальном производстве. Нематериальные работники могут быть наемными работниками с полной занятостью или прекарными работниками. Кроме того, существует категория «противоречивого классового положения», когда наемный работник в то же время является нанимателем. Каждая из этих ситуаций по-разному формирует классовый интерес нематериального работника и его отношение к труду/досугу.

Снимок экрана 2015-11-23 в 8.50.39

4a. Возьмем результаты анкетного исследования участников и публики выступления cкрэтч-оркестра — самоорганизованного музыкального коллектива непрофессиональных музыкантов. Часто этот коллектив сам ищет «безымянные» (незаинтересованные в собственном информационном продвижении с помощью художественных событий) пространства для своих выступлений. Но в описываемом случае коллектив был запрошен культурной институцией, которая предоставила ему для выступления пространство выставки, сделанной двумя художниками-спецами. Участники сркэтч-оркестра исполняли написанные друг для друга пьесы.

4b. Из 52 опрошенных все (включая представляющих институцию организаторов/младших культурных менеджеров, зрителей и исполнителей) были задействованы в третичном секторе экономики, ни один не участвовал в добыче сырья или производстве промышленных товаров. 27 из них имели высшее гуманитарное образование, 8 — высшее или среднее художественное, 2 — техническое и 1 — естественнонаучное. 2 опрошенных работали в торговле, один — в сфере финансов, остальные так или иначе были задействованы в культурном производстве, сфере услуг и образования. 24 опрошенных имели постоянную занятость, 14 — частичную/фриланс, 13 — определили себя как безработных и/или студентов/учеников.

4c. Наименьшую заинтересованность в происходящем и наибольшее недовольство показывали зрители/слушатели, имеющие наименьшее количество социальных связей с организаторами/исполнителями/другими слушателями. Из 12 заполнивших анкеты слушателей, которые ушли не дождавшись конца, 11 имели среди присутствующих (исполнителей и/или организаторов) от 0 до 3 знакомых, и зашли на концерт случайно. У 27 слушателей, участников и организаторов, заполнивших анкету и оставшихся на концерте до конца, среди слушателей и исполнителей было в среднем около 10 знакомых. У 4 из 4 организаторов количество знакомых среди слушателей и исполнителей превышало 10 человек (2 из 4 организаторов затруднились точно оценить количество присутствующих знакомых: «много, сложно определить точное количество», «много»).

4d. Сохранять продолжительную мотивацию для прослушивания пьес, написанных участниками оркестра друг для друга, могли в основном именно те зрители/слушатели, которые были связаны с ними социально, что в данном случае означало как дружескую, так и проектную связь через прекарное участие в поле культурного/образовательного производства, в котором так или иначе они уже имели опыт трудового и досугового взаимодействия друг с другом в разных сочетаниях. Причем те, кто определил свою занятость как постоянную (многие из них входили в группу организаторов), и те, кто определил ее как частичную/фриланс (многие из них были исполнителями и слушателями) могли находится какое-то время назад ровно в противоположных позициях.

4e. Обусловленная этой социальной связью слушательская мотивация была достаточной, чтобы слушатели/участники не ушли с исполнения до его конца, несмотря на противоречивые чувства, которые они во время него испытывали. По результатам опроса 8 слушателей из оценивающих происходящее положительно (в их число мы включаем и участников, которые, исполнив свои пьесы и прослушав исполнение своих пьес, становились просто слушателями) испытывали скуку. При этом скука часто сочеталась с интересом и волнением. Многие оценивали происходящее и как осмысленное, и как в то же время бессмысленное, испытывая и удовольствие и неудовольствие от присутствия большого количества знакомых, испытывая желание отвлечься от происходящего, выйдя в интернет, но продолжая пытаться думать только о том, что они видят и слышат.

4f. Проблема «отвлечения» и рассеяния во время события, требующего длительного слухового внимания, включает часто провальные и даже мучительные попытки сконцентрироваться на происходящем, мысли о том, чтобы выйти/не выйти в виртуальную социальную сеть/воспользоваться своим гаджетом/уйти незаметно. При этом никто даже из оценивающих событие позитивно, не характеризовал происходящее как «захватывающее» или хотя бы «развлекательное», многие указывали на «скуку» или «усталость», отмечали пункт «думали уйти незаметно, но передумали», и, тем не менее, продолжали присутствовать при исполнении. Растянутое во времени продирание сквозь эти противоречивые импульсы заставляет предположить, что создавшийся во время исполнения скрэтч-оркестра эффект социального соприсутствия перевешивал те недостатки, которые в случае с культурой, произведенной спецами для других (для культурных потребителей, ищущих досуга) означал бы однозначный провал.

4g. В анкету был включен вопрос о том, считают ли слушатели/ исполнители/ организаторы происходящее музыкой/искусством («думал, что это не музыка/ думал, что это и есть музыка», «думал что это не искусство/думал, что это и есть искусство»). Многие из прослушавших исполнение до конца отметили оба ответа. Среди тех, кто не дослушал исполнение до конца и имел от 0 до 3 знакомых среди слушателей/исполнителей/организаторов, распространен был ответ «это не искусство», «это не музыка», «испытывал чувство бессмысленности происходящего», «испытывал скуку» (6 опрошенных), и эти ответы не уравновешивались «позитивными» оценками (ни одновременного интереса, ни волнения, ни воодушевления эти слушатели не отмечали).

4h. Большинство чисто негативных оценок (связанных со скукой, недовольством, желанием уйти незаметно, желанием смотреть в айфон/планшет), не уравновешенных позитивными оценками, принадлежит не дослушавшим до конца, с постоянной занятостью c количеством знакомых среди присутствующих от 0 до 3 (7 опрошенных).

4i. Из 12 опрошенных, ушедших не дождавшись окончания исполнения, 8 человек имели постоянную занятость, 3 были студентами, и только 1 из них был фрилансером. 4 из 4 организаторов (младшие менеджеры институции, организовавшей выставку и пригласившей скрэтч-оркестр выступить в этом пространстве) имели постоянную занятость. Из 24 оставшихся до конца слушателей (которые при этом не являлись исполнителями) 22 характеризовали свою занятость как частичную/фриланс, были безработными или студентами. Из 10 заполнивших анкету исполнителей/участников скрэтч-оркестра постоянную занятость имел только 1 участник, 3 были безработными, 5 участников обозначили свою занятость как частичную /фриланс, 1 был студентом.

What not to wear as an anarchist. This protester was trying to break a Bank of America window in downtown Seattle during the May Day protests on May 1, 2012. Link to Seattlepi: http://blog.seattlepi.com/thebigblog/2012/05/02/the-seattle-anarchist-who-wore-the-wrong-outfit/anarchist-nike/

4j. Чтобы показать, что идентификационная (то есть маркетинговая, субкультурная, основанная на внешнем опознавании общих признаков) связь для слушателей/исполнителей в данном случае неважна, в анкету был включен вопрос о том, имеется ли на опрашиваемых продукция одной из наиболее популярных сегодня фирм (Nike, Adidas или New Balance). На 12 опрошенных было что-то от Nike, на 4 от New Balance, на 6 от Adidas, но никакой корреляции с каким-либо из структурных факторов это не имело. Ношение/использование популярных в данный момент массовых брендов не связано с классовой позицией или отношением к труду/досугу.

Без содержания (скрэтч и речь)
1. При подготовке к концерту между членами скрэтч-оркестра была произведена жеребьевка, чтобы определить, кто для кого пишет пьесу. Все участники таким образом становились и авторами, и исполнителями. Пьесы, сочиненные участниками скрэтч-оркестра друг для друга, не были записаны с помощью классической музыкальной нотации. Каждая пьеса представляла собой последовательность реализации неких правил, записанных для выбранных музыкантом (иногда вместе с исполнителем, иногда самим исполнителем) объектов и зафиксированных посредством наиболее удобной нотации, изобретенной каждым автором именно для данного случая / либо не записанных, а объясненных автором своему исполнителю лично.

2. Таким образом, участники скрэтч-оркестра не имели своей задачей создать никаких художественных содержаний, то есть не производили метафор и смыслов. Если перевести происходившее на концерте в категории, которыми пользуется теория речевых актов, то можно сказать, что их музыкальные высказывания не имели содержания (какое может иметь, например, музыкальная фраза в классической музыке), а функционировали на уровне акта высказывания, который складывается из отношений, позиций и условий в/на которых нечто произносится/звучит. Правила взаимодействия/исполнения определялись собственной социальной структурой скрэтч-оркестра которую мы обозначили как множество. Множество, состоящее из не скрепленных институциональной/ профессиональной/ идентификационной общностью индивидов, не управляется внешним законом, оно может только выработать ничем не гарантированные правила кооперации и реализовать их перформативно, как речь (звук). То есть воспользоваться теми техниками, которые Вирно определил как собственно трудовые. Выходит, что единственным содержанием этих актов является та социо-трудовая ситуация, в которой множество себя обнаруживает в своей практической жизни.

3. В своей теории речевых актов Джон Серль разделяет акт высказывания и его содержание, и одновременно вводит два типа правил: регулятивные и конститутивные. Серль утверждает, что именно акты, а не содержание высказываний составляют существо общения и строятся в соответствии с наборами конститутивных правил. Регулятивные правила регулируют уже существующие формы деятельности. Такие правила мы в своих целях можем использовать, чтобы определить внешний закон, например, действующий в корпорации, куда нанимается бывший фрилансер, который продолжает делать то же, что и до того, но подчиняясь правилам, определяющим круг его обязанностей и его позицию в корпоративной иерархии. Или как усвоенный художником эстетический закон, действующий в академическом искусстве и устанавливающий нормы прекрасного в пропорциях и композиции. Исполнение таких правил, очевидно, должно гарантироваться определенным авторитетом. Конститутивные правила, которые составляют акт высказывания, Серль приравнивает к правилам игры: они и есть игра или тело игры в том смысле, что игра не только осуществляется в соответствии с этими правилами, но вне их перестает существовать. В этом смысле выработка правил кооперации и взаимодействия, которой занимается скрэтч-оркестр, может быть определена именно как выработка конститутивных для существования этого множества правил, в то время, как правила регулятивные отсутствуют или ослаблены. То есть прекарное положение или явственная возможность перехода в прекарное положение становится необходимой для подобной культурной деятельности. Этим объясняется скудость «художественного» содержания (в теории речевых актов такое содержание называется пропозициональным, а в марксистских терминах мы можем связать с таким содержанием понятие идеологической надстройки) и сведение производства скрэтч-оркестром культурной продукции к выработке/выявлению собственно правил совместного существования (конститутивных). Благодаря теории актов мы можем связать речь с производством, выкинув из этой конструкции содержание и надстройку и перестав считать речь/перформативное звучание непроизводительной идеологией.

4. В исполнении пьес, написанных участниками оркестра, не было другого пропозиционального содержания, кроме самой материальности звука; структура же акта определялась решением звук издать, прервать или длить.

5. Интересно, что прототип описываемого скрэтч-оркестра, скрэтч-оркестр, созданный композитором-авангардистом Корнелиусом Кардью в 1970-е, имел записанную конституцию. Скрэтч-оркестр, выступающий сегодня в Москве, никогда не совершал попыток записать условия и правила своего существования. Кроме того, скрэтч-оркестр Кардью гастролировал по глубинке, выступая перед рабочими: он имел своей задачей распространять принципы авангарда среди индустриального пролетариата. Нынешний скрэтч-оркестр очевидно имеет задачей культурно обслуживать свое собственное пролетаризованное существование. Он не создает культурных содержаний для других, если только эти другие не пожелают каким-то образом соотнести себя с кооперацией скрэтч-оркестра. В этом смысле, то, что производит скрэтч — это культура «класса для себя», а не «класса для других».

recycle-mismatched-shoes3

6. Некоторые исследователи отмечают, что в отличие от пролетариата, прекариат характеризуется разобщенностью, слабой способностью к солидаризации и неспособностью быть «классом для себя», то есть производить собственную организационную и культурную идентичность. Практика скрэтч-оркестра, конечно, не является решением этой проблемы, а является, скорее, экспериментальной формой такого решения.

7. Но даже занимаясь выработкой конститутивных правил и производством культуры «для себя», скрэтч-оркестр нуждается в условном сохранении базовых разделительных конвенций художественной автономии, таких как слушатель/исполнитель, сцена/зрительный зал. Они являются формальной гарантией его существования. Подготовка к концерту начинается только тогда, когда известны его дата и место проведения. Опрос также показывает, что реализация скрэтчем его продукции требует особо выделенного пространства, в котором произойдет важная встреча с «другим»: 8 из 10 участников/исполнителей отметили, что испытывали волнение, 7 отметили, что испытывали стыд. Также волнение отмечали 2 из 4 организаторов.

Ни труд, ни отдых
1. Важная характеристика прекарных работников нематериального труда, часто отмечаемая социологами, — отсутствующее разделение между временем труда и временем отдыха. Мы можем добавить, что отсутствует различие между практиками и техниками труда и отдыха. Те же способности, практики и орудия, которые участники/слушатели скрэтч-оркестра используют в оплачиваемом труде (способность к кооперации, перформативность, труд без физического продукта, умение пользоваться любыми подручными объектами для создания «содержаний», готовность откликнуться на запрос, даже если он потребует переформатирования имеющихся навыков), —они используют в своем досуге.

2. Нельзя вообще определить, является ли деятельность скрэтч-оркестра для его участников трудом или досугом. Хотя их выступления требуют длительной подготовки и репетиций, они никогда не оплачиваются. Возможно, это единственное принципиальное правило, которому до сих пор следовал скрэтч.

3. Для участников скрэтч-оркестра и оставшихся до конца слушателей производство не отделено от потребления культуры, а труд не отделен от досуга. Именно поэтому в их анкетах ответ «это и есть искусство, это и есть музыка» в ряде случаев дается наряду с ответом «это не музыка, это не искусство».

4. Для институционально встроенных нематериальных работников, имеющих постоянную занятость (зачастую и для студентов, которые, впрочем, в той же степени склонны примыкать и к прекарным кооперациям), разделение между трудом и досугом куда более отчетливо. Их практическое функционирование определяется внешним (регулятивным) корпоративным/университетским законом. От своего досуга они ожидают, что по своему характеру и свойствам он будет резко отграничен от их труда, а потребление культуры будет совершенно отделено от ее производства. Будучи стабильно подчинены институциональному закону, они не заинтересованы в кооперации с теми, кто производит культуру для себя и не отделяет ее от трудовых процессов.

5. Вместо этого они стремятся потреблять культуру, произведенную для них спецами, также подчиненными регулятивному закону, исполнителями которого являются культурные спецы. Такая культурная продукция должна быть «эстетической», то есть, произведенной по законам прекрасного / возвышенного /
увлекательного / захватывающего / художественного, которые являются регулятивными законами искусства. При этом не так существенно, является ли прекрасное/художественное захватывающим или приятным. Важнее то, что высказывания спецов, произведенные в рамках регулятивного закона, в отличие от высказываний скрэтчеров, произведенных в рамках конститутивного закона, имеют собственное содержание, которое и распознается потребителями культуры как художественное.

1281497809water-bottles-shoes-001

6. Характеризуя продукцию скрэтч-оркестра как не-музыку и не-искусство, постоянно занятые нематериальные работники, не заинтересованные в кооперации с участниками скрэтч-оркестра, подразумевают, что эта продукция не определяется регулятивным законом прекрасного: она не «представлена» им в качестве специальной культурной продукции, предназначенной для потребления, и не производит впечатления ни полезной, ни эстетической, ни даже провокационной. Такие незаинтересованные слушатели остаются за рамками значимой для участников и социально связанных с ними слушателей кооперации.

7. Продолжительная концентрация на звуковых длительностях, в которых реализуются конститутивные правила, выработанные в рамках данного множества, может стать для них раздражающим и разочаровывающим опытом. Их ожидания от досуга оказываются обманутыми, поскольку время досуга (потребления специальных отчетливо-художественных культурных содержаний) должно было стать эквивалентным вознаграждением за отчетливо-определенное время их труда.

Joshua Zeiser sits in front of the shoe collection he amassed for Soles4Souls before packing the donations into boxes to be shipped. Photo provided.

8. Замечательно точен в этом смысле комментарий одного из тех постоянно занятых работников нематериальной сферы (не имеющий среди участников ни одного знакомого), который ушел с концерта задолго до конца и очевидно разочарованным:

«Если это странное и новое, то это совсем не означает, что это хорошо. Это нельзя назвать современным искусством…
И никакого смысла и умысла за этим не стоит. Это жалкое оправдание никчемности “художников” а на самом деле бездельников считающих себя таковыми. Стыдно за то, что современное общество не умеет творить и создавать красивое. Не умеет это правильно преподносить обществу. Не стоит считать себя избранными, а тем более называть себя художниками или творцами. Вас хвалят только те кто знает вашу искреннюю натуру, а не за то что вы творите и создаете. Не поддавайтесь этому. Это путь к забвению…не занимайтесь подобными вещами впредь. Только за закрытыми дверями. Иначе вы порождаете тунеядцев, которые в будущем выберут путь “свободных художников”…».

Александра Новоженова — историк искусства, художественный критик. 

]]>
http://openleft.ru/?feed=rss2&p=7274 4
Воротничок http://openleft.ru/?p=6562 http://openleft.ru/?p=6562#respond Wed, 22 Jul 2015 12:32:09 +0000 http://openleft.ru/?p=6562 Отношения социалистического реализма с традицией русской литературы XIX века были одновременно системообразующими и проблемными. Пьеса Александры Новоженовой «Воротничок» исследует один из элементов, которые, например, Лев Толстой использовал для конструирования эффекта реальности и которые были заимствованы соцреализмом — настойчивую характеристику персонажа через метонимический элемент его внешности. Например, голые плечи Элен Курагиной, маленькие ручки Андрея Болконского или большие уши Алексея Каренина у Толстого — и воротничок Онисимова в романе «Новое назначение» Александра Бека (1964). Но если метонимические объекты у Толстого были знаками телесной, животной ограниченности персонажей, — знаками, в конечном счете, их смертности, — то у Бека белоснежный воротничок означает ограниченность героя как социального типа — сталинского чиновника старой закалки. Так социальное типическое заступает в советской литературе место телесного (универсального и одновременно сингулярного) у Толстого. И это типическое конструируется через вещь как плод общественно-экономических отношений. Из оттепельного романа, опубликованного в Перестройку, Новоженова извлекает фрагменты авангардистской «биографии вещи» в духе фактографа Сергея Третьякова, словно обращая советскую литературу к её забытым, еще досоцреалистическим корням. Третьяков и фактография — один из объектов научного интереса Новоженовой. Но вытесненное, как всегда, возвращается в жутковатом виде: выявленная Новоженовой тайная «биография воротничка» у Бека отмечена не фактографической трезвостью, а духом фантасмагорий Гоголя, где вещи — метонимические объекты получали власть над своими хозяевами, как в «Носе» или «Шинели». Переходя из романа Фадеева в роман Бека, воротничок оказывается еще более властным. Но одновременно этот переход к другому автору возвращает читателя от морока гоголевщины к размышлениям о проблеме конструирования соцреализма как набора приемов, а социальной идентичности, которую он программно призван отражать, — как набора вещей. Пьесу Новоженовой, несомненно, следует отнести к образцам так называемой «новой драмы» с характерным для неё вниманием к отстраненному анализу языка и рекомендовать к постановке в главных театрах страны.

Глеб Напреенко

vorotnichok

Воротничок

Черная металлургия (Александр Фадеев)

Единственный вид щегольства, какой он себе позволял, когда шел на работу, — это обязательно свежая, совершенно свежая, на этот раз голубая рубашка с отложным воротничком, расстегнутая на две пуговички у шеи.

Новое назначение (Александр Бек)

Так он и стоит, — одетый в неизменно темный, в полоску, костюм, в свежую белую сорочку со всегда твердым накрахмаленным воротничком, с темным скромным галстуком.

Тяжеловатый, несколько исподлобья взгляд смерил Онисимова, прошелся по его безупречно начищенным ботинкам, темному в полоску пиджаку, подкрахмаленному белому воротничку, облегавшему короткую шею, что поддерживала большую голову…

Отличавшийся неодолимым пристрастием к чистоте, постоянно появлявшийся в свежеблиставшем белом накрахмаленном воротничке, верный таким воротничкам и в командировках среди заводской пыли и окалины, менявший их там по два-три раза на дню, он имел и еще схожую слабость: любил быть безукоризненно подстриженным.

Онисимов в неизменном темном в полоску пиджаке, в несмявшемся за ночь, будто только что надетом, твердом белом воротничке, в недорогой кепке.

Неизменно носивший вместе с жестковатым, всегда чистым воротничком некую бронь официальности, служебной строгости, Онисимов и теперь замкнулся.

Исхудалую короткую шею облегает, как обычно, безупречно белый, жестковатый воротничок.

Твердый белый воротничок был оставлен в спальне, подкрахмаленную сорочку заменила легкая голубая рубашка, верхние пуговки Онисимов не застегнул, открыв ветерку коротковатую шею.

Рядом покоились его снятый пиджак и серая фетровая шляпа. Заместитель Председателя Совета Министров СССР расстался тут, как и Онисимов, с воротничком: в распахе светлой сорочки чернели вьющиеся волоски.

…переходу на «вы» способствовал свойственный Онисимову отпечаток или налет официальности, как бы отстранявший любые, не относящиеся к делу разговоры, налет, столь же для Онисимова характерный, как и его белый накрахмаленный воротничок.

И сам в шляпе, в подкрахмаленном воротничке встал рядом. Слегка скручивались в излучениях металла ворсинки на его пиджаке.
— Дайте стекло! — велел он Головне.

Александр Леонтьевич в черной новехонькой пиджачной паре, в безукоризненно блестевших ботинках и Елена Антоновна в сером, строгого покроя костюме, как бы подчеркивающем ее статность, прямизну, ничем не украшенном, если не считать воротничка шелковой кремовой блузки, что был выпущен поверх жакета, поднялись в боковую, примыкающую к сцене ложу.

Тот, одетый, как на службе, — в пиджаке, в свежей белейшей сорочке с накрахмаленным воротничком, — сидел за письменным столом над присланными ему газетами Тишландии.

Застегивая твердый воротничок своей сорочки, Александр Леонтьевич произнес:
— А это мне еще в моей Тишландии посоветовали… Массивными дозами, да?

Александра Новоженова — историк искусства, критик, драматург.

]]>
http://openleft.ru/?feed=rss2&p=6562 0
Природа абстрактного искусства http://openleft.ru/?p=4811 http://openleft.ru/?p=4811#comments Thu, 04 Dec 2014 14:55:15 +0000 http://openleft.ru/?p=4811 Молодой Мейер Шапиро. Фотография на паспорт.

Молодой Мейер Шапиро в 1926. Фотография на паспорт.

Мы публикуем до сих пор не переводившуюся на русский статью знаменитого американского искусствоведа и критика Мейера Шапиро (1904-1996), самого значительного автора из первого поколения американских марксистов и социологов искусства. Опубликованный в журнале Marxist Quarterly в 1937 году, этот текст появился на фоне больших московских процессов, когда нью-йоркские интеллектуалы переживали период разочарования в советском проекте, и как раз тогда, когда произведения европейского авангарда, импортированные в Америку в качестве необходимого атрибута современности, проходили процесс активной музеефикации. Американские искусствоведы учились рассказывать об авангарде истории, пробуя разные нарративы, и самым перспективным из них был тот, в котором авангард, и прежде всего, абстракционизм, служил эмблемой предельной индивидуальной свободы западного человека, выраженной в беспредметной живописи как в финальном достижении развития независимого творческого духа. За год до публикации «Природы абстрактного искусства» в Германии открылась выставка «Дегенеративное искусство», в которой искусство авангарда выставлялось симптомом крайнего вырождения. В том же 1936, в Нью-Йорке, Альфред Барр сделал в МоМА выставку «Абстрактное искусство и кубизм» [ref]К ней был выпущен путеводитель-каталог, на который и ссылается Шапиро.[/ref], на которой именно эти линии современного искусства выделялись как ключевые. И «Дегенеративное искусство», и «Абстрактное искусство и кубизм» были склонны абсолютизировать авангард, представляя его как автономную, выпадающую из любых доступных описанию социальных отношений сущность, окрашенную либо крайне негативно, как безобразный симптом морального разложения, с которым нельзя сделать ничего, кроме как уничтожить, либо, напротив, как высшее достижение человеческого духа, которое при этом не говорит ни о чем, кроме, собственно, своих красок и форм, и все что остается—завороженно его созерцать. Будучи американским марксистом, Мейер Шапиро стоял на стороне абстракционизма в том смысле, что левая критика с реалистических позиций, упрекавшая это искусство как недостаточно ангажированное, «бессодержательное», отвергалась им как вульгарная. Но, что важней, он стал первым серьезным критиком готовящегося восторжествовать формалистического подхода, в рамках которого абстрактное искусство рассматривалось как говорящее только о собственных цветах и формах, зовущее только к немому восхищению и пассивному созерцанию. Проделанный Шапиро анализ «имманентной» истории стилей Барра, опирающейся на диалектические модели венских искусствоведов, до сих пор работает как альтернатива аффирмативному восхищению формалистов, главным проводником которого был Клемент Гринберг. Шапиро вообще последовательно спорил с любыми сортами спекулятивной метафизики в анализе произведений: его второе знаменитое эссе— полемика с хайдеггеровской интерпретацией «Башмаков» Ван Гога[ref]Шапиро спорит с текстом Хайдеггера «Исток художественного творения». Хайдегерровское рассуждение строится на волюнтаристском приписывании картине экзистенциально- почвеннического смысла. Он фантазирует о том, что башмаки эти принадлежат некоей крестьянке, которая, тяжело трудясь на земле, якобы неспособна была бы оценить их как эстетический объект, на что, очевидно, способен изобразивший их художник. Шапиро доказывает, что очевидно (и это не могло быть неизвестно Хайдеггеру), башмаки принадлежат самому Винсенту, и их изображение представляет собой метонимический автопортрет художника, который таким образом является и производителем картины, и предметом изображения, трудовым классовым и (если нужно) экзистенциальным субъектом, своими руками произведшим не что-то отвлеченное, для чего нужно спекулировать о происходящем за пределами картины, а конкретно этот образ.[/ref]. Искусство—не просто особенные объекты, есть еще их производители, художники, которые несомненно живут в том же буржуазном обществе, что и все остальные, и переживают ту же классовую и социальную драму, что и все. Если искусство ни о чем не рассказывает, это не значит, что оно ничего не значит и лишено социального смысла, о котором можно было бы говорить. В тексте Шапиро впервые возникают идеи, которыми до сих пор оперирует критическое искусствознание: он говорит об импрессионизме как о спектакле буржуазного досуга, разворачивающегося перед ничем не стесненным, мобильным зрителем-буржуа, обязанным своей свободой не только своей современной культурности, но и современному способу производства и общественным отношениям; он говорит о вангоговском проекте коммуны для художников как о мучительной попытке воссоздать человеческую социальную связь в обществе, которое любые связи обрывает; он утверждает, что чтобы объяснить современное общество и его искусство, мало говорить о современной технике— нужно всегда помнить о тех социальных и классовых отношениях, в которые эта техника встроена, и в которых обнаруживает себя художник.

what-did-meyer-schapiro-do-900x450

Мейер Шапиро. Природа абстрактного искусства (1937).
Уже до того, как появилась абстрактная живопись, было общепринятым считать, что ценность картины— вопрос исключительно цветов и форм. Музыку и архитектуру постоянно приводили живописцам в пример как чистое искусство, которому не приходится имитировать жизнь и которое черпает свои эффекты из элементов, присущих ему самому. Но подобные идеи не могли быть приняты с готовностью, поскольку до сих пор никто не видел картины, состоящей только из цветов и форм, и ничего не изображающей. Если изображения окружающих нас вещей часто оценивались исключительно по формальным качествам, было очевидно, что таким образом в этих суждениях картины искажались или упрощались; ведь нельзя было дойти до этих картин только с помощью манипулирования формами. И поскольку до сих пор предметы, которым принадлежали эти формы, часто представляли собой конкретных людей и конкретные места, реальных и мифических персонажей, несущих на себе отчетливые признаки времени, претензии на то, что благодаря творческой энергии и личности художника искусство стоит вне истории, оставались не совсем понятными. Зато в абстрактном искусстве такая автономия и абсолютность эстетического приняла осязаемые формы. Наконец-то возникло такое искусство живописи, в котором присутствовали исключительно эстетические элементы.

meyer

Мейер Шапиро. Смещенная линия, 1978.

Таким образом абстрактное искусство обрело качество практической наглядности. В этих новых картинах сами процессы изобретения и композиции, казалось, были вынесены прямо на холст; некогда скрытая внешним по отношению к себе содержанием, форма была освобождена и теперь могла восприниматься непосредственно. Живописцы, которые не практиковали этот тип искусства, тем не менее, приветствовали его именно потому, что оно укрепляло их убежденность в абсолютности эстетического и давало пример чистого творчества. Их отношение к искусству прошлого тоже совершенно переменилось. Новые стили приучили живописцев видеть цвета и формы в отрыве от предметов и создали внутреннее сродство между произведениями искусства, поверх всех временных и пространственных границ. Они позволили наслаждаться искусством самых отдаленных времен, изображавшим предметы, смысл которых уже был утрачен, даже рисунками детей и безумцев, и особенно примитивным искусством с его сильно искаженными фигурами, которые даже в высшей степени эстетствующими критиками рассматривались раньше как нехудожественные курьезы. До этого времени Рескин, призывая к сохранению средневековых и ренессансных памятников, мог говорить в своей «Политической экономии искусства», что «лишь в Европе существует чистое и драгоценное древнее искусство, и нет такого ни в Америке, ни в Азии, ни в Африке». То, что прежде воспринималось как уродливое, теперь стало чистой формой и чистым выражением, эстетическим свидетельством тому, что в искусстве чувство и мысль предшествуют изображаемому миру. Искусство всего света стало теперь доступным, развернувшись в едином внеисторическом универсальном плане как панорама присущих человеку формализующих энергий.

Эти два аспекта абстрактной живописи— исключение природных форм и внеисторическая универсализация свойств искусства— имели огромную важность для общей теории искусства. Подобно тому, как открытие не-евклидовой геометрии дало мощный толчок тому представлению, что математика стоит вне опыта, абстрактное искусство в корне обрубило классические идеи художественного подражания. Апологеты абстрактного искусства вообще-то держали аналогию с математикой в уме; защищая свои позиции, они часто ссылались на не-евклидову геометрию, и даже предполагали наличие исторической связи между ней и абстракцией.

Сегодня абстракционисты и их сюрреалистические отпрыски больше и больше занимаются предметами, и старые претензии абстрактного искусства утратили первоначальную энергичность революционных убеждений. Живописцы, которые когда-то превозносили это искусство как логическое завершение всей истории форм, теперь опровергают сами себя, возвращаясь к смешанным формам природы. Требование свободы в искусстве больше не направлено против сковывающей традиции верности природе; абстрактная эстетика теперь сама превратилась в оковы, мешающие новым течениям. Не то, чтобы абстрактное искусство было мертво, как это уже последних двадцать лет провозглашают его враги-филистеры; его все еще практикуют лучшие живописцы и скульпторы Европы, чья работа демонстрирует свежесть и уверенность, которых недостает новейшему реалистическому искусству. Идея о том, что существует — неважно, за счет чего—поле «чистого искусства», умрет не скоро, хотя, возможно, примет иные формы, чем она имеет последние тридцать лет; и очень вероятно, что в странах, которые прошли абстракцию, грядущее искусство будет находиться под ее влиянием. Идеи, стоящие за абстрактным искусством, глубоко проникли в художественную теорию, даже ту, что исповедуют ее оппоненты; язык абсолютов и чистых истоков искусства, будь то чувство, разум, интуиция или бессознательное, всплывает даже в тех школах, которые отвергают абстракцию. «Предметные» живописцы стремятся к «чистой предметности», к предмету, данному в его «сути» и полноте, безотносительно точки зрения, а сюрреалисты производят свои образы исходя из чистой мысли, освобожденной от рациональных и бытовых искажений. Очень мало сегодня найдется благосклонных к современному искусству текстов, не использующих этот язык абсолютов.

Cubism-and-Abstract034

В своем эссе я буду отталкиваться от недавней книги Барра[ref] Alfred J. Barr, Jr., Cubism and Abstract Art (New York 1936). 248 pages. 223 illustrations. Опубликована Museum of Modern Art как путеводитель и каталог к великолепной одноименной выставке 1936 (примечание автора).[/ref], лучшей, я полагаю, из того, что мы имеем по-английски о течениях, которые сегодня объединяют под именем абстракции. Она особенно интересна тем, что соединяет рассуждения об общих вопросах природы абстрактного искусства, его эстетических теориях, истоках и даже отношении к политическим движениям, с подробным фактологическим разбором различных стилей. Но хотя Барр ставит своей целью скорее описывать, нежели критиковать или защищать абстрактное искусство, судя по тому, как он строит его историческую хронологию и судя по отдельным его оценкам, он, кажется, принимает теории этого искусства за чистую монету. Местами он говорит о нем, как о не зависящем от исторических условий, как о проявляющем истинно природный порядок, как об искусстве чистой формы без содержания.

Поскольку эта книга по большей части представляет собой перечисление исторических течений, барровская концепция абстракционизма остается принципиально внеисторической. Он, справедливости ради, дает нам даты каждого этапа в развитии различных течений, как будто чтобы обеспечить нам возможность год за годом проследить траекторию развития искусства, но не проводит никакой связи между искусством и обстоятельствами момента. Общество, в котором искусство возникло, он исключает как не относящееся к его истории, упоминая его разве что как способствующий или препятствующий развитию искусства фактор окружающей обстановки.

История современного искусства представляется внутренним, имманентным процессом, идущим в среде художников; абстрактное искусство возвышается потому, что репрезентативное искусство истощилось.

Утомившись «изображением фактов», художники обратились к абстрактному искусству как к чисто эстетической деятельности. «Общий могущественный импульс заставил их оставить подражание природным явлениям», также как художники пятнадцатого века «были влекомы страстью подражания природе». Современные изменения, однако, были «логическим и неизбежным финалом того пути, по которому двигалось искусство».

Это объяснение, популярное в мастерских художников и среди тех авторов, которые защищают автономию искусства, — только один аспект более широкого воззрения, включающего в себя все области культуры и даже экономику и политику. На самом примитивном уровне теория истощения и реакции сводит историю к популярной схеме смены мод. Люди устают от одного цвета и выбирают противоположный; один сезон юбки длинные, а затем, как реакция на них, приходят короткие. Подобным же образом возвращение к предметной живописи объясняется как истощение абстрактного искусства. Все возможности последнего уже были исследованы Пикассо и Мондрианом, и молодым художникам ничего не оставалось, кроме как снова писать предметы.

Представление о том, что каждый новый стиль возникает как реакция на предыдущий, особенно свойственно художникам-модернистам, работа которых так часто является ответом на другую работу, и которые видят свое искусство как свободную проекцию несводимого личного чувства, но при этом принуждены формировать свой стиль в соревновании с другими, одержимые мыслью об оригинальности своего искусства как признака его искренности. Кроме того, создатели новых форм весь последний век были вынуждены сражаться с теми, кто практиковал старые формы; несколько исторических стилей возникли в сознательной оппозиции к другой манере—ренессанс против готики, барокко против маньеризма, неоклассика против рококо и так далее.

Антитетическая модель изменений не дает нам, однако, возможности судить о новом искусстве как о простой реакции или неизбежном ответе на исчерпание всех ресурсов старого искусства. Не более, чем очередность войны и мира предполагает, что война возникает как непосредственная реакция на мир, а мир—как реакция на войну. Энергии, необходимые для реакции, которая порой имеет огромный и действенный эффект на искусство, при таком подходе теряются из виду; исходя из него невозможно объяснить конкретное направление и силу нового течения, конкретность момента его возникновения, его границ и целей. Теория имманентного истощения и реакции неадекватна не только потому, что сводит человеческую деятельность к простому механическому движению, наподобие отскакивающего от земли мяча, но потому, что пренебрегая источниками энергии и обстоятельствами поля, она обедняет даже собственную ограниченную механистическую концепцию. Противоположность реакции часто является искусственной, и видна только в полемике между школами или в схемах, которые рисуют историки-формалисты, нежели в реальной исторической перемене. Чтобы обеспечить движущей силой физическую историю стилей (которая притворяется антимеханистичной) они сводятся к мифу о вечном сменяющем движении поколений, каждое из которых восстает против отцов и таким образом повторяет движение своих дедов, если верить «дедовскому принципу» некоторых немецких историков искусства. Финальную же цель этой необъяснимой, но неизбежной тенденции, судьбы, укорененной в собственном движении, или в духе культуры, или во врожденной природе искусства, приходится протаскивать контрабандой, чтобы как-то объяснить великое единство этого развития, обнимающее так много следующих друг за другом поколений. Имманентная цель правит реакцией и тогда, когда из-за перевеса чуждых элементов искусство пытается свернуть с магистрального пути. Однако мы знаем немало искусств в которых какое-либо доведенное до крайности свойство присутствует веками, не провоцируя никакой корректирующей реакции. «Упадок» классического искусства приписывается английским критиком Фраем чрезмерному культу человеческого тела, но очевидно, что пока не назрела христианская реакция, этот «упадок» длился сотни лет. И даже христианское искусство, если верить этому же автору, целых два века оставалось неотличимым от языческого.

Широкая реакция против существующего искусства возможна только если оно перестает соответствовать новым целям и видению художников. Но реакция в таком внутреннем, антитетическом смысле, отнюдь не будучи внутренне присущим и универсальным свойством культуры, возникает только при определенных исторических условиях. Ведь мы видим, что древние искусства, такие как египетское, представляющее собой результат работы анонимных ремесленников, существуют тысячи лет более-менее без видимых изменений, почти не порождая реакций на установившийся стиль; некоторые искусства медленно и постепенно развиваются в едином направлении, а другие, в результате многочисленных перемен, иностранных вторжений и реакций, сохраняют общий традиционный характер. Механистическими теориями истощения, пресыщения и реакции мы никогда не объясним, почему реакция возникла именно в данный конкретный момент. С другой стороны, обычное деление на великие исторические стили в литературе и искусстве совпадает с важными водоразделами в жизни общества.

Если мы возьмем искусство, более близкое к нам по времени и до сих пор практикуемое, например, импрессионизм, мы обнаружим, насколько пустым будет его объяснение через преемственность искусств в результате реакции. С логической точки зрения антитеза импрессионизму зависит от того, как мы импрессионизм определяем. Тогда как более поздние школы нападали на импрессионистов как на просто-напросто фотографов света, современники импрессионизма упрекали его в безобразной несхожести с натурой. Импрессионисты были, вообще-то, первыми живописцами, которых обвиняли в том, что их работы бессмысленны, как их ни повесь, правильно или вверх ногами. Пришедшие после импрессионизма течения двигаются в разных направлениях, некоторые—в сторону упрощенных природных форм, другие—в сторону полного разложения формы; и те, и те иногда описываются как историческая реакция на импрессионизм, в первом случае—восстанавливающая предметы, которые импрессионизм растворил, во втором—восстанавливающая независимую деятельность воображения, которой импрессионизм пожертвовал ради подражания природе.

Вообще-то в 1880-х в импрессионизме содержалось несколько аспектов, которые могли бы стать отправными точками новых тенденций и целями новых реакций. Для классических живописцев недостатком импрессионизма была его неясность, разложение четких линейных форм; именно исходя из этого Ренуар на время отошел от импрессионизма, приблизившись к Энгру. Но для других художников в то же время импрессионизм казался слишком непосредственным и неметодичным; такие, то есть неоимпрессионисты, сохранили импрессионистический колоризм, пойдя дальше по этому антиклассическому, но одновременно и более конструктивному и просчитанному пути. Для остальных импрессионизм был слишком фотографичным, слишком безличным; такие—символисты и их последователи—хотели в своей работе добиться эмпатического чувствования и эстетической действенности. Наконец, были и такие художники, для которых импрессионизм был слишком дезорганизован, и их реакция имела ввиду схематизирующую организованность. Общей для большинства этих течений после импрессионизма была абсолютизация сознания и чувств художника, предшествующих изображаемому предмету и превышающих его. Если импрессионисты сводили вещи к впечатлениям художника, их последователи еще больше редуцировали вещи до состояния проекций или конструкций чувств и настроений, или до состояния «сущностей», схваченных в интенсивном акте интуиции.

Снимок экрана 2014-10-13 в 19.22.35

Клод Моне. Руанский собор в разное время суток, 1890-е.

 

Историческим фактом является то, что реакция против импрессионизма наступила уже в 1880-х, то есть, до того, как были до конца реализованы некоторые из его наиболее своеобразных возможностей. Серии картин, колористически варьирующих единственный мотив (Стога, Руанский cобор) датируются 1890 годами; а Водяные Лилии с их поразительным пространственным решением, в некотором смысле роднящим их с современной абстракцией, принадлежат двадцатому столетию. Плодотворная реакция против импрессионизма возникла только в определенный момент его истории и преимущественно во Франции, при том, что к концу века импрессионизм был довольно широко распространен в Европе. В 1880-е, когда импрессионизм начинал получать официальное признание, во Франции уже существовало несколько групп молодых художников, которые себя с ним не идентифицировали. История искусства, как видно, не является историей единичных, сознательных реакций, когда каждый художник занимает позицию, противоположную предыдущему, используя яркие краски, если до него писали тускло, уплощая, если до него уделялось слишком много внимания объему, искажая натуру, если до него писали буквально. Реакции были глубоко обусловлены опытом художников в меняющемся мире, с которым они должны были уживаться и который определенным образом формировал их практику и идеи.

Трагические жизни Гогена и Ван Гога, их отчуждение от общества, которое так глубоко сказалось на их искусстве, не были автоматической реакцией на импрессионизм или результатом их перуанского либо же северного происхождения. В окружении Гогена были и другие художники, которые уже в зрелом возрасте оставили буржуазную службу или которые пытались покончить с собой. Для молодого человека из среднего класса желание жить жизнью искусства означало в 1885 нечто иное, нежели в 1860. К 1885 только художники располагали для этого нужной свободой и решимостью, часто не имея ничего больше. Само существование импрессионизма, который преобразовал природу в частное, неформальное поле чувственного видения, изменяющееся в зависимости от движения зрителя, сделало живопись идеальным царством свободы; оно привлекло многих из тех, кто был несчастливо связан работой и моральными стандартами среднего класса, которые становились все более проблематичными по мере роста монополии капитализма. Но выделяя зрительную чувствительность как нечто более или менее личное, но бесстрастное и все еще направленное вовне, как орган для улавливания ускользающих нюансов в далеких облаках, воде и солнечном свете, импрессионизм не мог больше удовлетворить людей, которые в своем порыве жертвовали всем, и чья решимость стать художниками оборачивалась мучительным и часто деморализующим разрывом с приличным обществом. Почти с морализаторским пылом они переделывали импрессионизм в искусство неистовой выразительности, чувственных, блистательных, завораживающих, захватывающих объектов, или приспосабливали его колоризм и пространственность для фантазий о не зависящем от времен года экзотическом мире идиллической свободы.

Автопортрет Поля Гогена

Автопортрет Поля Гогена «Отверженные» 1888

В раннем импрессионизме тоже присутствовал моральный аспект. В его неконвенциональном, не регулируемом видении, в открытом им постоянно меняющемся внешнем мире, в котором формы зависели от сиюминутного положения ничем не скованного, подвижного зрителя, заключалась подспудная критика символических социальных и домашних формальностей, или, во всяком случае, нормы, противопоставленные им. Удивительно, как много в раннем импрессионизме образов неформальной и спонтанной социализации, завтраков, пикников, променадов и лодочных прогулок, праздников и путешествий. Эти городские идиллии не только представляют собой объективные формы буржуазного досуга 1860-х-1870-х; по самому своему выбору сюжетов и по новым эстетическим приемам они отражают концепцию искусства как исключительно территории индивидуального удовольствия, не отсылающую к идеям и мотивам, но предполагающую культивацию удовольствий как поля высшей свободы просвещенного буржуа, оторвавшегося от общепринятых норм своего класса. Наслаждаясь реалистическими картинами окружающего его мира, воспринятого как спектакль движения и сменяющихся обстановок, культурный рантье получал опыт феноменальной мобильности окружающей среды, а также рынка и индустрии, которым он был обязан своей прибылью и своей свободой. И в новых техниках импрессионизма, которые дробили вещи на отдельные цветовые точки, так же, как и в его «случайном» моментальном видении, он обнаруживал, в степени, до того искусству неизвестной, условия чувствительности, близкие к тем, в которых оказывается городской фланер или утонченный потребитель товаров роскоши.

Поскольку контекст буржуазной социальности сдвинулся от сообщества, семьи и церкви к коммерциализованным или частным образом выработанным формам—улицам, кафе, пространствам досуга—возникшее в результате сознание индивидуальной свободы подразумевало все большее отчуждение от прежних связей; тех же наделенных воображением членов среднего класса, которые восприняли нормы свободы, но не обладали для их реализации соответствующим достатком, разрывало чувство беспомощной брошенности в анонимной и безразличной толпе. К 1880 частные удовольствия встречаются в импрессионистском искусстве все реже; остается лишь частный спектакль природы. А в неоимпрессионизме, который воссоздает и даже монументализирует человеческую фигуру, социальная группа распадается на отдельных участников, которые не взаимодействуют друг с другом, либо же строится как сумма механически повторенных поз, подчиненных мало спонтанному, заранее продуманному движению.

Французские художники 1880-х и 1890-х, критиковавшие импрессионизм за недостаток структурности, часто искали спасения в порядке и фиксированных убеждениях, чуждых импрессионистам как группе. Название картины Гогена «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?» с его вопросительной формой типично для этого умонастроения. Но поскольку художники оставались в неведении относительно лежащих за их собственным раздраем и моральной неуверенностью экономических и социальных причин, они могли представлять новые стабилизирующие формы только в качестве квази-религиозных верований или в качестве возрождения некоего примитивного или же высоко организованного традиционного общества с институтами, оформляющими коллективную духовную жизнь. Это отражено в их любви к средневековому и примитивному искусству, их обращении в католицизм и позже—в «интегральный национализм». Образующиеся в этот период колонии художников, проект коммуны художников Ван Гога—все это примеры такого стремления заново утвердить уничтоженные капитализмом формы человеческой общественной жизни, в которых они чувствовали настойчивую потребность. Даже их теории «композиции» — традиционного концепта, отброшенного импрессионистами—связаны с их социальными взглядами, поскольку композицию они воспринимали как сумму предметов, связанных вместе принципом или порядком, происходящим, с одной стороны, из вечной природы искусства, а с другой, из сознания художника: но обе эти инстанции в любом случае требуют «деформации» объектов. Некоторые из этих художников хотели, чтобы в картине, как в церкви, создавалась иерархия форм, расставленных по своим местам вещей, предписанная гармония, предзаданный способ видения—который, однако, должен был определяться чувствованием художника. Воспроизводя в своем искусстве элементы сообщества, они, как правило, избирали неподвижные объекты, либо же объекты действенные, но не находящиеся в каком-либо осмысленном взаимодействии, за исключением взаимодействия красок и линий.

Эти же проблемы до определенной степени ставятся, хотя и иначе решаются, в работе Сера, чье отношение к развитию экономики во многом отличалось от отношения к нему художников символистских и синтетистских групп. Вместо того, чтобы восставать против моральных последствий капитализма, он посвятил себя, как довольный жизнью инженер, его прогрессивной технической стороне и начал использовать популярные формы досуга низшего класса и коммерционализированных развлечений как темы для монументализированного искусства. Из современных ему технологических концепций он извлек нормы методологических живописных процедур, осовременив импрессионизм в русле последних научных открытий.

Жорж Сера. Цирк.

Жорж Сера. Цирк.

Кроме вышеописанных, конечно, были во Франции и иные виды живописи. Но детализированное исследование развития искусства показало бы, я полагаю, что и они, включая даже академическую живопись, находились под воздействием изменившихся условий времени. Реакции, направленные против импрессионизма, далекие от того, чтобы вытекать из непосредственной природы искусства, были результатом того отклика, который у художников как художников вызывала ситуация, в которой они себя обнаруживали, но которую сами они не производили.

Если проявившиеся в искусстве после импрессионизма тенденции к крайнему субъективизму и абстракции были очевидны уже в импрессионизме, то это происходило благодаря изоляции индивида и высоких форм культуры от прежних социальных основ, благодаря обновленным идеологическим противопоставлениям разума и природы, индивида и общества, происходящим из социальных и экономических причин, которые существовали уже до импрессионизма и которые сегодня сделались только острей. Вообще-то, причина популярности Ван Гога и Гогена, и заключается в том, что их работа наглядно содержит (с куда большей интенсивностью и формальной связностью, чем работа других художников) устремления, противоречия, ценности, разделяемые сегодня тысячами тех, кто так или иначе испытал на себе влияние те же противоречий, что и эти художники.

Логическая оппозиция реалистического и абстрактного искусства, при помощи которой Барр объясняет недавние изменения, опирается на два допущения о природе живописи, распространенные в текстах об абстрактном искусстве: что репрезентация есть пассивное отражение вещей и следовательно принципиально не художественна, и что абстрактное искусство, с другой стороны, есть чисто эстетическая деятельность, не определяемая предметами реального мира и основанная на вечных законах искусства. Абстрактный живописец отвергает изображение внешнего мира как механический процесс, задействующий глаз и руку, но в котором чувства и воображение художника принимают весьма незначительное участие. Или в платонической манере он противопоставляет изображениям объектов, которые как будто имеют дело с поверхностным аспектом природы, практику абстрактного искусства, которое раскрывает «суть» или подлежащий миру математический порядок вещей. Он, далее, полагает, что разум является самим собой в наиболее полной мере тогда, когда он независим от внешних объектов. Если он, тем не менее, ценит некоторые произведения старого натуралистического искусства, он видит в них только отвлеченные формальные конструкции; он упускает из виду воображаемый аспект тех приемов, с помощью которых пространственный опыт передается в пространстве холста, равно как и поразительную, исторически развившуюся способность удерживать в представлении целый мир. Он абстрагирует художественные качества от изображенных объектов и их смыслов, на которые смотрит как на неизбежные помехи, привнесенные исторические элементы, которыми художник был обременен и вопреки которым он, наконец, достиг подлежащей им индивидуальной абстрактной выразительности.

broadway

Пит Мондриан. Нью-Йорк буги-вуги.

Такие взгляды абсолютно односторонни и основываются на ошибочном представлении о том, что такое репрезентация. Не существует пассивной «фотографической» репрезентации в вышеописанном смысле; научные элементы репрезентации в перспективе, анатомии, светотени старого искусства суть упорядочивающие принципы, неважно, насколько буквальными они кажутся, и даже фотография исходит из ценностей, методов и точек зрения, которые определенным образом формируют образ и часто определяют его содержания. С другой стороны, не существует «чистого искусства», не обусловленного опытом; все воображение и формальная конструкция, даже произвольные каракули, определяются опытом и внеэстетическими обстоятельствами.

Это вполне ясно из приведенного выше примера с импрессионистами. Они могут рассматриваться и как фотографические, и как фантастические, в зависимости от точки зрения наблюдателя. Даже их природные мотивы отвергались как бессмысленные, несмотря на их очевидное романтическое и классическое содержание.

Рассматривая репрезентацию как факсимиле природы, абстрактный художник воспроизводит ошибку вульгарной критики XIX века, которая судила живопись при помощи крайне узкого критерия реальности, неприложимого даже к реалистической живописи, которую она принимала. Если старое суждение вкуса звучало так: «как точно передано сходство, как прекрасно!», то современный абстракционист говорит так: «как точно передано сходство, как отвратительно!». Но эти два суждения не находятся, по сути, в полном противоречии, и оказываются связанными, если сравнить их с суждением вкуса, свойственным религиозному искусству со сверхъестественным содержанием. И реализм, и абстракция утверждают суверенность сознания художника, в первую очередь в его способности мгновенно воссоздавать мир в ограниченном, интимном пространстве с помощью ряда абстрактных вычислений в области перспективы и цветовых градаций, а затем в его способности проецировать новые формы на природу, свободно манипулировать абстрагированными цветовыми и линейными элементами или создавать формы, соответствующие самым тонким состояниям ума. Но как ни мало эстетическое качество работы гарантируется ее сходством с природой, так же мало оно гарантируется ее абстрактностью или «чистотой». И природа, и абстрактные формы являются материалом для искусства, и выбор той или других, или и той, и других сразу, зависит от исторически изменяющихся интересов. Барр считает, что исключение внешнего мира из картин обедняет живопись, которая утрачивает целый спектр сентиментальных, сексуальных, религиозных и социальных ценностей. Но зато он полагает, что благодаря этому эстетические ценности становятся доступными в чистом виде. Он не замечает, однако, что благодаря такому исключению предыдущая парадигма скорее изменяется, а не очищается, также, как в литературе языковые конструкции, использующиеся ради языковых конструкций, отличаются от языковых конструкций, задейсвтованных в более повествовательной прозе. Различные формы, свойства пространства и света, масштаба, объемной моделировки и движения, которые зависят от оценки аспектов природы и человеческой жизни, исчезают из живописи; и одновременно эстетика абстрактного искусства открывает новые качества и отношения внутри парадигмы, конгениальной тем умам, которые практикуют такое исключение. Отнюдь не создавая абсолютной формы, каждый вид абстрактного искусства, как и натуралистического искусства, придает особое, но временное значение некоему элементу, будь то цвет, поверхность, контур или узор, или некоему формальному методу. Противоположность доводу Барра, положение о том, что будучи одета в платье значения, чистая форма становится более доступной и осязаемой, по аналогии с математической логикой, объясненной на конкретных примерах, основывается на том же ошибочном представлении. Как повествовательная проза не сводится к истории, приложенной к уже существующей литературной форме, которую можно отделить от смысла слов, так репрезентация—не есть природная форма, наложенная на абстрактную структуру. Даже схематические аспекты формы в таком произведении уже находятся под влиянием, обусловленным способами видения предметов и создания изображений, не говоря уже о содержании и эмоциональном отношении живописца.

Снимок экрана 2014-12-04 в 17.07.58

Когда абстракционист Кандинский пытался создать искусство, которое выражало бы настроение, существенная часть консервативной академической живописи занималась тем же самым. Но академический живописец, следуя более старым традициям романтического искусства, сохранял объекты, которые вызывали настроение; если он желал выразить настроение, вдохновленное пейзажем, он писал сам пейзаж. Кандинский, с другой стороны, стремился обнаружить настроению совершенно воображаемый эквивалент; он не хотел выходить за пределы определенного умонастроения и ряда выразительных цветов и форм, независимых от вещей. Настроение во втором случае сильно отличается от первого. Настроение, которое частично совпадает с обуславливающим его объектом, подчиненное понятным образам детализированно изображенных объектов и ситуаций, настроение, которое можно оживить и сообщить другим с помощью этих образов, отличается по своей окраске, по своему отношению к сознанию, вниманию и потенциальной действенности, от настроения, независимого от осознанности фиксированных внешних объектов, содержась в произвольном потоке индивидуальных и несообщаемых ассоциаций. Кандинский смотрит на настроение исключительно как на функцию своей личности или особой способности своего духа; он выбирает цвета и ритмы, лучше всего соответствующие состоянию его ума, именно потому, что чувственно они не привязаны к объектам, но свободно проистекают из его возбужденной фантазии. Они—суть конкретные, спроецированные вовне свидетельства его внутреннего настроения, которое не зависит от внешнего мира. Но все же внешние объекты, которые стоят за этим настроением, могут заново возникнуть в абстракции в замаскированной или искаженной форме. Самым отзывчивым зрителем в таком случае будет тот, кто так же обнаружит в подобных образах не только эквивалент своему собственному напряжению, но желанную разрядку одолевающим его чувствам.

Отбрасывая или существенно искажая природные формы, абстрактный живописец производит суждение о внешнем мире. Он говорит, что такие-то и такие-то аспекты опыта чужды искусству и высшей реальности формы; он находит их непригодными для использования в искусстве. Но в самом этом акте представление разума о себе и собственном искусстве, скрытые контексты этого отказа от объектов, становятся в искусстве направляющими факторами. Когда личность, чувства и формальная чувствительность абсолютизируются, ценности, которые стоят за такими подходами или вытекают из них, ставят новые формальные проблемы, так же как светские интересы в позднем средневековье сделали возможными возникновение целого ряда новых формальных типов изображения пространства и человеческой фигуры.

Снимок экрана 2014-10-21 в 8.30.39

Василий Кандинский. Всадник.

Шифрованная импровизация, микроскопическая интимность фактур, точек и линий, импульсивно накарябанные формы, механическая точность в конструировании нередуцируемых, неизмеримых пространств, тысяча и один изобретательный формальный прием растворения, прерывания, дематериализации и незавершенности, которые утверждают деятельную суверенность абстракциониста от объектов—эта и многие другие стороны современного искусства экспериментально выявляются художниками, которые ищут свободы за пределами природы и общества и сознательно отрицают формальные аспекты восприятия (такие как связанность формы и цвета или отделенность объекта от его окружения), которые используются человеком в практическом существовании в природе. Мы можем лучше оценить функцию современного опыта, которая порождает такие формы, сравнив их с абстрактными приемами искусства Возрождения, в особенности с системами перспективы и канонами пропорций, которые сегодня по ошибке принимают просто за средства подражания. В Возрождение развитие линейной перспективы было тесно связано с исследованием мира и обновлением физики и географии. Так же, как для агрессивного бюргерского класса реалистическое знание географического мира и средств связи означало упорядочивание пространственных связей в надежную систему, художники стремились реализовываться в своем собственном воображаемом мире, выделенном из пространства традиционных религиозных содержаний. Самые полезные и плодотворные формы пространственного порядка, с их широким охватом, легкостью ориентации и упорядоченностью, ценились этим классом. И подобно тому, как класс буржуазии, выделившийся из религиозного феодального общества, начал настаивать на превосходстве чувственного и природного над вещами сверхъестественными, и начал идеализировать человеческое тело, как локус реального средоточия ценностей, наслаждаясь образами могучей и прекрасной наготы человеческого существа, реальных мужчин и женщин, не отмеченных никаким знаком отличия или ранга, свидетельствующим об их подчинении какому-то авторитету, так и художники вывели из этого нового взгляда на человека художественные идеалы энергичности и объемности формы, которую они воплотили в мощных, активных или потенциально активных человеческих фигурах. И даже каноны пропорций, которые, казалось бы, подчиняют антропоморфную форму мистицизму числа, использовались в создании чисто светских стандартов совершенства; ведь с помощью этих канонов нормы человечности становились телесными и измеримыми, хотя в то же время чувственными и интеллектуальными, по контрасту с прежней средневековой отделенностью тела от разума.

Если сегодня кажется, что абстрактный живописец рисует как дитя или безумец, то это не оттого, что он инфантилен или безумен. Он ценит бесстрастную спонтанность и беспечность ребенка, который творит только для себя, без давления взрослой ответственности и практических ограничений, как те качества, которые связаны с его личными задачами свободного воображения. Подобным же образом, сходство с искусством безумцев, которое только приблизительно связано с натурой и как правило не зависит от сознательного подражания, основывается на общей для них свободе фантазии, неподконтрольной отсылкам ко внешнему физическому и социальному миру. В самой практике абстрактного искусства, в котором формы обеднены и намеренно искажены или затуманены, художник открывает пространство своей подавляемой внутренней жизни. Но то, как художник обращается со своей фантазией, отличается от того, как это делает ребенок или безумец, поскольку художественная деятельность как таковая является его главной деятельностью и осознанным источником его человеческого достоинства; она требует огромной энергии, твердой убежденности и последовательности, незнакомых всем остальным.

Очень характерно в этом смысле отношение к примитивному искусству. Девятнадцатый век с его реализмом, рационализмом и интересом к производству, материалам и техникам, часто ценил примитивный орнамент, но считал примитивные изображения безобразными. Просвещенному уму был малопонятен фетишизм или магия, которым служили эти образы. Своеобразие мотивов, эмблематические схемы, упорядоченность орнамента, прямое подчинение ремеслу и утилитарной функции, чужды современному искусству. Но в искаженных, фантастических фигурах некоторые группы современных художников обнаружили близкое родство со своей собственной работой; в отличие от упорядочивающих свойств орнамента, которые были связаны с практическим изготовлением вещей, формы этих фигур, казалось, были обусловлены верховенством фантазии, независимой от природы и необходимости, управляемой лишь чувствами. Высшей похвалой их собственной работе была та, которая описывала ее языком магии и фетишизма.

Ман Рэй

Ман Рэй

Эта новая чувствительность к примитивному искусству очевидно была больше, чем просто эстетической: ее питал целый комплекс стремлений, моральных ценностей и масштабных жизненных концепций. Когда колониальный империализм только сделал эти примитивные объекты физически доступными, они не представляли эстетического интереса, пока не возникли новые формальные концепции. Но эти формальные концепции могли быть применены к примитивному искусству только будучи заряженными новыми ценностями инстинктивного, естественного, мифического, понятыми как принципиально человеческие, и это повлияло даже на описания примитивного искусства. Прежние этнологи, которые исследовали материал и племенные контексты примитивной образности, как правило игнорировали субъективные и эстетические аспекты их создания; а современные критики, с равной односторонностью, полагались в своих интерпретациях этого искусства исключительно на чувство. Сам факт того, что существовало искусство примитивных народов, у которого отсутствовала своя написанная история, теперь делал его особенно привлекательным. Их сильнее всего привлекало вневременное и внеисторическое, находящееся на уровне спонтанной животной деятельности, самодостаточной, нерефлексивной, индивидуальной, без дат и подписей, без истоков и последствий, за исключением разве что эмоциональных. Девальвация истории, цивилизованного общества и внешней природы стояли за новой страстью к примитивному искусству; время перестало быть историческим измерением; оно стало внутренним психологическим моментом, и вся путаница материальных связей, кошмар причинного мира, тревожное чувство настоящего как напряженной исторической точки, к которой индивид был привязан судьбой—все это автоматически преодолевалось с помощью концепции инстинктивного, элементарного, вневременного искусства. В результате этого поразительного процесса, искусства порабощенных отсталых народов, открытое европейцами в ходе завоевания мира, дало эстетические нормы тем, кто его отвергал. Империалистическая экспансия в самой метрополии сопровождалась глубоким культурным пессимизмом, который возвышал искусство нецивилизованных жертв над традициями Европы. Колонии эксплуатировали, но в них и сбегали.

GAUG SBORMANGOmartiniq87martin3

Поль Гоген. Сборн манго на Мартинике, 1887.

Однако этот новый пиетет к примитивному искусству было прогрессивным в том смысле, что культуры дикарей и других отсталых народов теперь рассматривались как человеческие культуры, и высокая творческая энергия теперь не считалась исключительной прерогативой развитых западных обществ, а приписывалась всем человеческим коллективам. Но этому откровению сопутствовало не только бегство от развитого общества, но также безразличие к тем материальным условиям, которые безжалостно уничтожали примитивные народы и превращали их в угнетенных, лишенных культуры рабов. Более того, сохранение определенных форм племенной культуры в интересах империалистической власти, могло поддерживаться во имя новых художественных подходов теми, кто считал себя совершенно свободным от политических интересов.

Таким образом, говорить, что абстрактная живопись суть просто реакция на исчерпавшее свои возможности подражание природе, или что она есть открытие абсолюта или чистого формального поля, значит не замечать позитивного характера искусства, стоящих за ним энергий и движущих сил. Кроме того, движение абстрактного искусства слишком всеобъемлюще, оно слишком давно подготовлялось и слишком тесно связано с аналогичным движением в литературе и философии, которые развиваются в довольно сильно отличающихся технических условиях, и, наконец, слишком разнится в зависимости от места и времени, чтобы считать его самообусловленным движением, ведомым неким родом внутренней логики, вытекающей непосредственно из эстетических проблем. В каждый момент своего развития оно несет в себе следы изменений материальных и психологических условий, окружающих современную культуру.

Декларации художников, некоторые из которых цитируются в работе Барра, показывают, что переход к абстракции сопровождался огромным напряжением и эмоциональным подъемом. Живописцы ищут себе легитимацию в этических и метафизических положениях, или, защищая свое искусство, нападают на предшествующие стили как на пособников отвратительной этим художникам социальной или моральной позиции. Исчерпались не процессы подражания природе, изменилась оценка природы как таковая. Философия искусства была также философией жизни.

  1. Русский живописец Малевич, основатель «Супрематизма», описывал свое искусство в многое проясняющих терминах: «Под Супрематизмом я понимаю супрематию чистого ощущения в изобразительном искусстве… В 1913 году в отчаянное борьбе за освобождение искусства, я пришел к форме Квадрата и выставил картину, которая была не более и не менее, чем черный квадрат на белом фоне… Я выставил не пустой квадрат, но опыт беспредметности» ?(Barr, pp. 122-23).

Позже, в 1918, он написал в Москве серию под названием «Белое на белом», поместив белый квадрат на белую поверхность. В своей чистоте эти картины, казалось, были схожи с усилиями математиков, желающих свести всю математику к арифметике и арифметической логике. Но и за этим «геометрическим искусством» продолжал стоять некий остаток чувства, о чем можно судить по схожим произведением, с названиями вроде «Чувство металлических звуков», «Чувство полета», «Чувство бесконечного пространства». Даже в работе, озаглавленной «Композиция», мы можем увидеть, как формальный характер абстракции покоится на желании выделить и определенным способом овнешнить субъективные, профессиональные элементы прежней практики живописи, желание, которые в свою очередь происходит из конфликтов и неуверенности художника и его концепции искусства как абсолютно частной сферы. Барр анализирует композицию с двумя квадратами (рис. 1) как «этюд об эквивалентах: красный квадрат, меньший по размеру, но более интенсивный по цвету, усиленный диагональным сдвигом, противостоит черному квадрату, большему по размеру, но негативному по цвету и статичному по пространственному положению».

Хотя он характеризует этот тип живописи как чистую абстракцию, отличную от геометрических композиций, ведущих происхождение от некоей репрезентации, он не замечает отношения этого полотна с картиной Малевича, воспроизводящейся в его же книге—от «Женщины с ведрами» 1912 года. Крестьянка, решенная в кубистическом стиле, балансирует два ведра, висящих на коромысле, покоящемся на ее плечах. Здесь интерес к балансу как основному эстетическому принципу, управляющему отношениями двух противопоставленных элементов, воплощен в «элементарном» жанровом сюжете; сбалансированные объекты связывают не человеческие, а застывшие, неорганические элементы, неартикулированные формы. Хотя человеческая тема взята просто как аллюзия и переработана кубистической процедурой, выбор мотива крестьянской женщины с ведрами выдает сексуальный интерес и эмоциональный контекст склонности художника к конкретному стилю абстрагирования.

Снимок экрана 2014-12-04 в 16.44.11

Казимир Малевич. Крестьянка с ведрами, 1912.

Важность субъективных условий работы художника в формировании абстрактных стилей можно проверить на похожих отношениях между кубистсическим и до-кубистическим искусством. Пикассо, непосредственно перед кубизмом, изображал меланхоличных цирковых акробатов, арлекинов, актеров, музыкантов, нищих, обитающих на задворках общества, или репетирующих друг перед другом, как богемные художники, отлученные от сцены, на которой идет представление для публики.

На одной картине он изображает двух балансирующих акробатов, одного—взрослого и массивного, с квадратным торсом, крепко сидящего на кубической массе камня, по форме напоминающем его собственную фигуру; девочка, хрупкая, очерченная контуром и лишенная объема, неуверенно балансирует на цыпочках, стоя на шарообразном камне. Опыт балансирования, принципиальный для акробата, сама его жизнь, здесь слит с субъективным опытом художника, опытного исполнителя, занятого сопоставлением линий и масс, которое является сутью его искусства—формализованная индивидуальная деятельность, которая отчуждает его от общества и которой он отдает свою жизнь. Между этим искусством и кубизмом, где фигура, наконец, исчезает, уступая дорогу маленьким геометрическим элементам, позаимствованным от форм музыкальных инструментов, кувшинов, игральных карт и других искусственных, используемых в быту объектов, стоит период негроидных фигур, в которых человеческая физиогномика накладывается на примитивные или дикие лица и тела, сведенные к имперсональной обнаженности резких, драматичных линий. Такой тип фигур взят не из жизни, и даже не с задворок общества, но из искусства; на этот раз, однако, из искусства племен, изолированных, воспринимаемых как низшие, и ценимых всеми лишь как экзотические паяцы или актеры—всеми, кроме художников, для которых эти племена сами суть чистые, неиспорченные художники, творящие, повинуясь инстинкту или врожденной чувствительности.

Снимок экрана 2014-12-04 в 16.44.46

Пабло Пикассо. Девочка на шаре, 1905.

В свете этого анализа, мы можем вряд ли согласиться с барровским объяснением того, как Малевич пришел к абстракции: «Малевич внезапно прозрел логический и неизбежный конец, к которому двигалось европейское искусство» и написал черный квадрат на белом фоне.

  1. В своей книге «О духовном в искусстве», опубликованной в 1912, художник Кандинский, одним из первых начавший писать совершенно абстрактные картины, постоянно говорит о внутренней необходимости, которая одна определяет выбор элементов, также как внутренняя свобода, сообщает он нам, есть единственный этический критерий. Он не говорит, что изобразительность исчерпала себя, но что материальный мир иллюзорен и чужд духу; его искусство—восстание против «материализма» современного общества, к которому он причисляет науку и социалистическое движение. «Когда потрясены религия, наука и нравственность (последняя сильной рукой Ницше) и внешние устои угрожают падением, человек обращает свой взор от внешнего внутрь самого себя». Сам он отдает предпочтение оккультизму, теософии, культу примитивного и экспериментам с синестезией, как созвучным его собственным интересам и имеющим сходную мотивацию. Цветной слух важен ему, поскольку таким образом восприятие размывается и локализуется внутри зрителя, а не связывается со внешним источником. Его более эстетические комментарии, как правило, связаны с этим подходом. «Так зеленое, желтое, красное дерево на лугу есть только материальный случай, случайно материализовавшаяся форма дерева, которую мы чувствуем в себе, когда слышим слово дерево». Описывая одну из первых своих абстрактных картин, он пишет: «Все это описание—в основном, анализ картины, которую я написал скорее бессознательно, в состоянии сильного внутреннего напряжения. Я так сильно чувствовал необходимость некоторых форм, что помню, как вслух давал сам себе указания, например: «Углы должны быть тяжелее!». Зритель должен научиться смотреть а картину как на графическое изображение настроение, а не как на изображение предметов» (Barr, p. 66).
Снимок экрана 2014-12-04 в 16.46.53

Василий Кандинский. О духовном в искусстве. Обложка первого (немецкого) издания.

А совсем недавно он написал: «Сегодня точка в картине зачастую говорит больше, чем человеческая фигура…Человек выработал новую способность, которая позволяет ему идти глубже поверхности природы и прикоснуться к ее сути, ее содержанию… Живописцу нужны отдельные, безгласные, почти незначительные объекты…Как беззвучно яблоко по сравнению с Лаокооном. А круг еще беззвучней» (Cahiers d’Art, vol. VI, 1931, p. 351).

  1. Теперь я процитирую третью декларацию художников, склоняющихся к абстракции, но на этот раз—художников агрессивных, итальянских футуристов, которых вряд ли можно упрекнуть в желании бежать от мира. «Превозносить любую оригинальность, прямоту, крайнее насилие… Брать и восславлять современную жизнь, непрерывно и полностью изменяющуюся торжеством науки… Гоночный автомобиль прекраснее Ники Самофракийской» (Barr, p. 54).

Барр, который не замечает морального, идеологического аспекта у Малевича и Кандинского, не может не заметить в итальянском движении связи с Бергсоном, Ницше и даже фашизмом; и анализируя формы футуристического искусства, он пытается показать, что они воплощают качества, заявленные в манифестах.

Но раз футуризм заключает в себе очевидный идеологический аспект, для Барра он перестает быть чисто абстрактным искусством. Это «почти абстракция», поскольку она открыто отсылает к миру за пределами холста и сохраняет элементы репрезентации.

И все же формы «чистого» абстрактного искусства, которые кажется, не содержат и следа репрезентации или эскапистской болезненности—нео-пластицистские работы Мондриана и позднейшие разработки конструктивистов и супрематистов—в своем материальном аспекте, как фактуры и формы, и по своим экспрессивным качествам безличной обработки и аккуратности (или даже на уровне более тонких неформальных качеств решения) очевидно находятся под влиянием машинных концепций и норм сегодняшнего дня.

Ни футуризм, ни «более чистые» механические абстрактные формы не могут быть объяснены, однако, как простое отражение существующей техники. Хотя машины существовали с древних времен и занимали центральное место в производстве некоторых стран уже более века, такое искусство характерно именно для последних двадцати пяти лет. В середине XIX века, когда машины уже восхвалялись как великие произведения современного искусства, высшие, по отношению к живописи того времени, вкусы прогрессивных индустриалистов склонялись к реалистическому искусству, и Прудон мог превозносить как подлинно современные произведения и картины Курбе, и новейшие машины. И даже личная увлеченность машинами не ведет по необходимости к стилю механических абстрактных форм; изобретатели вроде Александра Насмита, Роберта Фултона и Сэмуэля Морса были вполне натуралистическими живописцами, как и Леонардо, один из отцов современной техники. Французское искусство эпохи механистической философии, XVII века, было подчинено идеализированным натуралистическим человеческим формам. А концепция человека как машины, бытовавшая во Франции в период господства антимеханицистского стиля рококо, опознавалась ее защитниками и критиками как, вообще говоря, сенсуализм. Оппоненты Ламетри, автора «Человека-Машины», с удовлетворением отмечали, что тот умер от обжорства.

Но важнее, однако, тот факт, что последнее время развитые индустриальные страны с наиболее продвинутой техникой, Соединенные Штаты и Англия, не произвели стилей механической абстракции; они также являются наиболее отсталыми в производстве форм функционалистской абстракции в архитектуре. С другой стороны, развитие такого искусства имеет место в России, Италии, Голландии и Франции, и только затем—в Германии. Следовательно, то объяснение, что искусство отражает существующую технику, безусловно неудовлетворительно. Оно не может прояснить, более того, различия в «машинных стилях», разных, в зависимости от места, при том, что техника имеет международный характер. В Детройте фрески Риверы с изображениями машин представляют собой реалистические изображения фабрики как мира, который управляется рабочими; в Париже Леже разлагает элементы машин в кубистических абстракциях или внедряет одушевленные элементы в типизированные ригидные машинные формы; дадаисты устраивают эксцентричные бурлески с роботами и пародирующими человека болванками; в Голландии неопластицисты конструируют свои произведения из квази-архитектурных блоков; в Германии конструктивистско- супрематические формы скорее подражают инженерным чертежам и макетам, чем машинам как таковым. А футуристы, в отличие от всех перечисленных, пытаются ухватить феноменологический аспект движущихся механизмов, энергии и скорости.

Эти различия—не просто вопрос разных локальных художественных традиций, использующих общий материал современности. Потому что если дело было бы в этом, мы могли бы ожидать, что Мондриан появится в Италии, стране возрожденческой традиции ясных форм, а футуристы—в Голландии или Англии, странах, первыми давших импрессионизм.

Сходная критика может быть приложена к аналогичному выведению художественной абстракции из природы современных финансов, когда бумажки контролируют капитал, а все взаимодействия между людьми принимают форму операций с числами и словами. И здесь мы снова видим, что в Соединенных Штатах и в Англии, где финансовый капитализм наиболее развит, абстрактное искусство появилось позже всего.

Механические абстрактные формы появляются в современном искусстве не потому, что механическим является современное производство, но потому, что ценности, приписываемые человеческому существу и машине в идеологиях проецируются на конфликтующие интересы и на общественные ситуации, которые различаются от страны к стране. Таким образом, современная концепция человека как машины по своему характеру больше определяется экономикой, чем биологией. Она отсылает к человеку-роботу, в большей мере, чем к человеку-животному, и предполагает эффективный контроль над телесными затратами, подчинение тела некоей внешней цели, безразличной к индивиду—в отличие от прежних механистических воззрений, озабоченных человеческими страстями, и объясняющими их некими внутренними движущими силами, иногда выводимыми из этики удовольствия, пользы и личного интереса.

Барр признает важность местных условий, когда приписывает особенности одного из футуристов его парижскому опыту. Но он не пытается объяснить, почему это искусство появилось именно в Италии, а не где-нибудь еще. Итальянские писатели описывали футуризм как реакцию на традиционализм и сонность Италии в период правления Умберто, и таким образом не замечали позитивных источников этой реакции и ее последствий для итальянской жизни. Отсталость остро ощущалась как противоречие и была провоцирующим факторам вплоть до 1910 и в основном на Севере, который недавно пережил стремительный индустриальный скачок. В этот момент итальянский капитализм готовился к империалистической войне в Триполи. Бедная ресурсами, но все же имеющая амбиции соревноваться с мировыми империями, Италия срочно нуждалась в экспансии, чтобы достичь уровня старейших капиталистических стран. Запоздалый рост индустрии, опирающийся на эксплуатацию крестьянства, обострил культурные противоречия, вызвал к жизни сильный пролетариат и толкал к империалистическим авантюрам. Философия процессуальности и утилитаризма—милитантный прагматизм, имеющий выраженный анти-традиционалистский характер— возникла тогда в ответ на экономический рост страны и на быстрые перемены в исторических средах предшествующего времени. Слои среднего класса, получившие новые функции и современные урбанистические интересы, принимали новые условия как прогрессивные и «современные» и часто громче других ругали отсталость Италии, призывая к созданию новой, национально сознательной Италии. Нападки интеллектуалов на провинциальные аристократические традиции находились в русле интересов господствующего класса; они превозносили технический прогресс, агрессивную индивидуальность и ценностный релятивизм теорий, благосклонных к империалистической экспансии, затемняя противоречивость ее последствий и прикрывая межклассовый конфликт абстрактными идеологическими оппозициями старого и нового или прошлого и будущего. Поскольку национальное самосознание Италии поколениями зиждилось на ее музеях, древних городах и ее аристократической наследственности, модернизация страны вызвала культурный конфликт, который острее всего проявился среди художников. Машины, как наиболее продвинутые инструменты современного производства, были особенно притягательны для художников, недовольных своим традиционным и вторичным положением и весьма посредственными перспективами в отсталой провинциальной Италии. Они были преданы машинам скорее не как средствам производства, но как источниками мобильности в современном мире. В то время, как восприятие индустриальных процессов привело рабочих, которые участвовали в них непосредственно, к радикальной социальной философии, художники, которые, как и мелкие буржуа, были отрезаны от производства, могли знать эти процессы только абстрактно или феноменологически, по их продуктам и внешним проявлениям, вроде автомобильного движения, железных дорог, новых городов и темпа городской жизни, скорее чем по их социальным причинам. Таким образом футуристы начали идеализировать движение как таковое, воспринимая это движение и общую мобильность в основном как механический феномен, в котором формы вещей смазаны или растворены. Динамизм автомобиля, вращение центрифуги, собака в движении (с двадцатью ногами), автобус, развитие форм в пространстве, бронепоезд в бою, танц-холл—типичные темы футуристического искусства. Пространство холста было заряжено светящимися линиями, символическими стрелами могущественной силы, пересекающими и пронизывающими предметы. В то время как в импрессионизме мобильность представлялась спектаклем расслабленного наслаждения, в футуризме она была резкой и насильственной, как предшествие войны.

Фортунато Деперо. Плакат.

Фортунато Деперо. Плакат.

Некоторые футуристические приемы, так же, как общая идея абстрактных взаимопроникающих форм, несомненно происходят из кубизма. Но, что примечательно, итальянцы находили кубизм слишком эстетизированным и интеллектуальным, ему недоставало принципа движения; они могли принять, однако, кубистическое разложение стабильных, четко очерченных форм. Оно имело непосредственную идеологическую ценность, хотя и было по сути эстетическим приемом, поскольку стабильность и ясность ассоциировались с прежним итальянским искусством и прошлым как таковым.

За пределами Италии и в особенности после Мировой Войны свойства машины как неодушевленного сконструированного объекта, а также свойства произведенных ей вещей и инженерного дизайна дали живописцам разнообразие форм, и даже придали их работе большей экспрессивности. Прежние категории искусства переводились на язык современной техники; природное ассоциировалось с эффективным, часть—со стандартным элементом, фактура—с новыми материалами, изображение—с фотографией, рисунок—с прочерченной или механически нанесенной линией, цвет—со слоем краски, а композиция—с макетом или чертежом. Таким образом, живописцы увязали свою бесполезную архаичную деятельность с наиболее продвинутыми и располагающими к себе формами современного производства; и именно потому, что техника воспринималась абстрактно, как независимая сила со своей внутренней причинностью, а инженер—как реальный создатель современного мира, переход от более ранней экспрессионистической, кубистической или супрематистской абстракции к более техническому стилю, был не слишком трудным шагом. (Даже Кандинский и Малевич находились в 1920-е под влиянием этих концепций).

Применяя свои методы композиции к архитектуре, полиграфии, театру и индустриальным искусствам, они оставались абстрактными художниками. Они часто рассматривали свою работу как эстетический аналог абстрактных вычислений инженера и ученого. Если они признавали альтернативное искусство фантазии—в некоторых аспектах формально связанное с их собственным—то только в качестве дополнительного поля свободы или как гигиенический отдых от тягот их собственной деятельности. В отличие от футуристов, чья концепция прогресса была слепо революционна, они желали пересоздать культуру на основе трезвой технической логики и конструирования; и в этом стремлении они видели себя единственными эстетическими пророками нового жизненного порядка. Некоторые из них поддержали большевистскую революцию, но куда больше было тех, кто сотрудничал с социал-демократическими и либеральными архитекторами в Германии и Голландии. Их концепция техники как стандарта в искусстве была по большей части обусловлена, с одной стороны, строгой рационализацией индустрии в послевоенной Европе, стремившейся уменьшить издержки и расширить рынок, что было единственной надеждой европейского капитализма, которому угрожало американское господство, и, с другой стороны, реформистски-экономистской тупиковой иллюзией, которая получила особенно широкое распространение в короткий период послевоенного процветания, и заключалась в идее о том, что технический прогресс, ведущий к повышению жизненных стандартов, снижению цен на жилье и товары первой необходимости, может разрешить классовый конфликт или до какой-то степени сформировать привычку к эффективному экономическому планированию, которое повлечет мирный переход к социализму. Архитектура или революция! Это, вообще, был лозунг Ле Корбюзье, архитектора, живописца и издателя журнала L’Esprit Nouveau. С приближением кризиса 1930-х критики вроде Эли Фора призывали живописцев бросить их искусство и стать инженерами; и архитекторы в Америке, так же как в Европе, чувствительные к возрастающему экономическому давлению, хотя и слепые в отношении его причин, начали идентифицировать архитектуру с инженерией, отказывая архитектору в эстетической функции. В этих крайностях, которые были общими для реформистов технократического направления, мы можем увидеть провал оптимистичных машинных идеологий современной культуры. Когда производство свертывается, а жизненные стандарты падают, искусство отрицается во имя технического прогресса.

Во время кризиса механические абстрактные стили ушли на второй план. Они влияют на нескольких молодых художников, или изменяются в сторону того, что Барр называет «биоморфной абстракцией», яростной и нервической каллиграфии, или амебных форм, мягкой бесформенной материи, пульсирующей посреди пустого пространства. Анти-рационалистический стиль, сюрреализм, который произошел из дадаистского искусства 1917-1923 гг., становится доминирующим, и в добавок вызывает к жизни новые романтические стили с пессимистической образностью пустых пространств, костей, гротескных существ, заброшенных зданий и катастрофических природных явлений.

Перевод Александры Новоженовой

]]>
http://openleft.ru/?feed=rss2&p=4811 2
Александра Новоженова: «Требовать мира» http://openleft.ru/?p=3960 http://openleft.ru/?p=3960#respond Tue, 02 Sep 2014 09:56:36 +0000 http://openleft.ru/?p=3960 2257

Реальное антивоенное движение, движение за мир, не успев появиться, встречается с неразрешимой загвоздкой. Эта загвоздка — в словах. Открыв рот, чтобы говорить о мире для всех, ты как будто тут же попадаешь впросак. Не принимать ни одной из сторон, требовать обоюдного прекращения огня — и со стороны сепаратистов, и со стороны Украины, — разве это не ровно те же самые пустые слова, которые ежедневно не дрогнув лицом произносит и Путин? Разве это не пацифистский популизм, левое прекраснодушие, пустозвонство, разве не игра на руку российским властям?

Это было бы так, если бы слова были просто словами, а лозунги просто лозунгами — слова о мире, исходящие от левого антивоенного движения, и слова о мире, исходящие от президента Путина, могут быть одними и теми же словами только для тех, для кого существует единственная однородная реальность — реальность медиа. Да, это могущественная реальность и все, сказанное вами, несомненно, может быть использовано против вас. Но эта реальность не единственная: одни и те же слова, говорящиеся из разных мест, из разных позиций, имеют противоположное значение. Говоря о мире для всех, низовое антивоенное движение и Путин, очевидно, говорят из противоположных позиций. Слова Путина об Украине, действительно, остаются только в пространстве медиа: его лицемерное требование мира («обе стороны должны немедленно сесть за стол переговоров») почему-то не подкрепляются многотысячными митингами бюджетников, пусть привезенных на автобусах, — а ведь это ничего не стоило бы власти. Эти путинские слова никак, даже искусственно, не отражаются в реальном социальном мире, и не должны отражаться в нем. Все, что мы видим на улицах — скромные красно-сине-черные палатки, в которых ведется сбор денег в пользу ДНР.

«Те же» слова о мире, произнесенные на гражданском митинге людьми, которые действительно желают прекращения этой войны, по факту имеют совсем другой смысл. Реальные позиции, занимаемые в обществе — позиция президента и позиция активиста — вот что окрашивает «одинаковые» лозунги в их истинные, противоположные цвета. Посреди двусмысленностей и ложных обещаний, пораженные конспирологическим бессилием, люди боятся попасться на слове. Они сделались слишком политиками: боятся просто потребовать «Мира!», ведь есть хитрецы, наделенные властью, которые воспользуются этим наивным пацифистским прямодушием, и простота окажется хуже воровства. Никто не хочет остаться в дураках, но стоить помнить одно: подкрепленное реальным движением за обоюдное и немедленное прекращение огня, «ее же» требование мира, возвращенное власти, может острой костью стать ей поперек горла.

Александра Новоженова – искусствовед, художественный критик.

]]>
http://openleft.ru/?feed=rss2&p=3960 0
Они уже были пост-национальны и пост-географичны http://openleft.ru/?p=3902 http://openleft.ru/?p=3902#comments Wed, 27 Aug 2014 15:11:14 +0000 http://openleft.ru/?p=3902 reifl

Древин, Клуцис, Иогансон, Андерсон, Вейдеман—имена знаменитых и менее известных художников 1920-х годов, которых, кроме искусства, объединяло то, что все они служили в легендарных полках Красных латышских стрелков, прибывших в молодую Советскую республику укреплять новую власть. Известные своим интернационализмом, радикальной лояльностью большевикам и революции с первых ее дней, Стрелки сейчас стали одним из наиболее противоречивых и вытесняемых сюжетов в исторической памяти Латвии, страны, которая как и многие другие, переживает сейчас националистический поворот (не первый в своей истории). «Открытая левая» поговорила о латышском и советском национализме и интернационализме, авангарде и реализме с американским исследователем Кэтлин Тахк, которая изучает историю художников-стрелков в архивах Москвы и Риги.

Как ты занялась латышскими стрелками?
10 лет назад я по программе обмена жила в Латвии, в городе Либава (Лиепая), и часто бывала в Риге, где есть Музей Оккупации—имеется ввиду одновременно и фашистская и советская оккупация. Около музея стоит памятник латышским стрелкам. Этот памятник был поставлен в 1971 году как часть открывшегося в 1971 (и начавшего строиться в 1966) музейного комплекса, который в то время был вовсе не музеем оккупации, а музеем латышских стрелков, и там рассказывалось об участии латышей в революции—то есть, смысл был ровно обратный тому, который есть сейчас. И памятник, который теперь просто называется «Латышским стрелкам», изначально носил название «Красным стрелкам». Мне этот комплекс показался очень интересным, особенно потому, что он стоит в средневековом центре города, где после падения СССР в 1990-2000 реконструировали средневековые дома купеческих гильдий, уничтоженные между Первой и Второй мировыми войнами. Выходит странное сочетание этих фейковых средневековых домов, модернистского кирпича Музея оккупации и памятника стрелкам, который сделан в  более-менее соцреалистическом стиле—они стоят спина к спине, отвернувшись от всех этих средневековых домиков. Нарратив этого музея, его трансформации и переписывание истории стрелков— для меня это метафора проблем, с которыми я встречалась, когда в разговоре с латышами речь заходит об истории ХХ века. Стрелки—это такие фигуры, которые не выкинуть из истории, да никто и не хочет их выкидывать, ведь это героические защитники Латвии. Но также они—символ советской власти, латыши, выбравшие советские идентичности и отказавшиеся от латышских. Другая часть моего интереса искусствоведческая, она заключается в том, что художники-латышские стрелки в 1910-20 годах были авангардом не только художественно, но и как военный авангард, то есть, в прямом смысле. Студентами они изучали консервативное искусство, импрессионизм и так далее, и именно опыт революции и гражданской войны радикализует их художественно. Это отличается от формирования авангардистов Москвы и Петербурга, которое предшествовало революции (например, футуризм). Стрелки же проявились как художники только после революции.

Памятник стрелкам в Риге

Памятник стрелкам в Риге

Кто это вообще такие, расскажи подробнее.
Латышские стрелки—часть царской армии, созданная в 1915, во время Первой мировой, чтобы воспользоваться местным анти-германским сопротивлением в Латвии. Были латышские партизаны, воевавшие против немцев, и российское государство решило создать из них полки. Латышские стрелки сражались на фронте и были основными участниками важных сражений, несли самые серьезные потери—например, участвовали в знаменитой битве на Острове Смерти. Но когда произошла февральская революция, стрелки быстро радикализовались: еще до того в их рядах появились партийные организаторы и социалисты, и уже до Октябрьской революции многие их полки свергли своих офицеров и учредили советы. Латышские стрелки были в большинстве интернационалистами с идеалами мировой революции, которая должна была помочь преодолеть маргинальный статус Латвии. После Октября большинство стрелков поддержало большевиков, и поскольку было известно, что они настолько идеологически продвинуты, большевики направили их сначала в Петроград (они приехали сразу после восстания и помогали удерживать власть—подавляли хлебные бунты, играли главную роль в подавлении эсеров), а потом в Москву. Стрелки пользовались народной славой за то, что охраняли большевистское правительство во время переезда из Петрограда в Москву, их части разместились в Кремле. Они были известны как персональная охрана Ленина. И для них самих это тоже был важный момент. Художники, о которых я пишу, например, Клуцис, всю жизнь говорили о себе как о стражах революции. Клуцис очень гордился личными встречами с Лениным в Кремле.

Клуцис, Иогансон, Вейдеман и Андерсон в машине Ленина, Москва, 1918

Клуцис, Иогансон, Вейдеман и Андерсон в машине Ленина, Москва, 1918

Как выглядит этот сюжет про стрелков с точки зрения американской академии?
Американские взгляды на советскую культуру строятся вокруг идеи насильственной русификации народов, подавления национальных меньшинств и их культур. Это очень простая черно-белая версия, постоянно повторяющийся нарратив о зловещей советской силе, подавляющей страны Балтии, который до сих пор играет большую роль в американской политике в отношении к бывшим советским республикам. И я думаю, что важно в Америке писать более сложно о многонациональном мульти-идентичном характере бывших республик и о различиях в периодах советской истории, о том, как менялась политика в отношении многонационального населения. Главное, не впадать в национализм, к которому склонна американская академия, рассматривающая Восточную Европу и Россию как страны сильных национальных сантиментов, что затемняет сложную историю миграций, мобильности населения и так далее.

Применительно к своим художникам-стрелкам, ты говорила об идее детерриториализации…
О латышских стрелках часто говорят, что те из них, кто остался в СССР, выбрали стать советскими и не-латышами—или, может быть, даже русскими, а не латышами. Что, по-моему, ложная идея, они не выбирали одно или другое. Вот есть латышский искусствовед, который написал статью, что Клуцис не был латышским художником, так как не жил территориально в Латвии—я нахожу это исключение довольно неприятным—оно очень националистическое. Географические границы не отражают того факта, что между войнами существовало мобильное латышское население, мигранты, беженцы, существовали поселения латышей в разных частях Российской империи—и этот нарратив их тоже исключает, они уже как бы не «латыши» в полной мере. Понять стрелков помогает как раз нарратив детерриториализации. Он проявился, например, в дискуссиях, которые велись латышскими стрелками с советскими солдатами, на которых они обсуждали свои политические позиции. Они не привязывались к месту, для них этого географического дискурса не существовало. Они уже были пост-национальны и пост-географичны. Такой взгляд на самих себя сильно повлиял на их отношение к мировой революции—для них идея социализма в отдельно взятой стране была проблематична.

Густав Клуцис. Социалистическая реконструкция.

Густав Клуцис. Социалистическая реконструкция.

То есть они были троцкистами?
По убеждениям—да. Но в реальности они не входили в оппозицию. Только Клуцис из всех художников-стрелков был членом партии. Но латышские полит и культ-работкники провели в Москве несколько культурно-политических конференций в конце 1920- начале 1930 годов. Там ставился вопрос социализма в отдельно взятой стране, который противопоставлялся интернационалистским идеям мировой революции. Стрелки были очень вовлечены в агитационную работу в Латвии, посылали туда материалы и представителей. А в конце 1920-начале 1930 в Латвии как раз шел был подъем национализма, был распущен парламент и президент Улманис стал диктатором. Шли аресты социалистов. Конечно, оставшиеся в Москве стрелки постоянно вели дискуссии о том, как они должны поддержать социалистические партии в Латвии. И они были разочарованы отсутствием поддержки от СССР—особенно политическим заключенным, это был центральный пункт дискуссий. Один из моих художников-стрелков, Карл Вейдеман, сделал серию портретов этих заключенных маленького формата – они были все уничтожены, я видела их только в каталоге выставки 1935 года. Так что этот вопрос их волновал.

Карл Вейдеман. В одиночке Рижской централки, 1933

Карл Вейдеман. В одиночке Рижской централки, 1933

Когда начались репрессии, они шли по делам, связанным с их интернационализмом?
Их всех арестовали в течение одного месяца в январе 1938—официально за то, что входили в латышское просвещенческое общество Прометей. Оно было названо фашистски-националистической организацией. Всех латышей подозревали в национализме, поскольку в Латвии была националистическая диктатура. С другой стороны, многие художники, писатели и культурные организаторы, входившие в Прометей, в 1920-е были фигурами интернационалистических латышских политических групп и уже потому были подозрительны. Например, художник Андерсон был официально обвинен в троцкизме. Получалось два противоположных обвинения—в правом национализме и левом троцкизме. И арест латышских культурных деятелей последовал за арестом Рудзутака—это был известный член Политбюро 1920-х.

Сколько всего было среди стрелков художников?
Всего из 300 квартировавших в Кремле латышских стрелков было 10-15 художников, которые активно выставлялись. Только 1-2 вернулись в Латвию. Но было также много писателей, сценаристов, композиторов, тоже служивиших в стрелках. Большинство членов Прометея, которые выставлялись, публиковались, ставили пьесы, были бывшими стрелками. Мои художники—это Густав Клуцис, Александр Древин, Карл Иогансон и два менее известных—Карл Вейдеман и Вольдемар Андерсон. Это радикально разные художники. Клуцис очевидно известен за фотомонтажи и более раннюю конструктивисткую работу—конструкции, агит-радио-установки. Древин известен как экспрессионист-пейзажист, Иогансон тоже известен за свои конструкции и за то, что он пошел на производство. Вейдеман был театральным сценографом, а его ранние работы—это футуристические гравюры. Потом он сделался реалистом. Сначала входил в группу «Бытие», а с 1928 в АХРР. Андерсон—с самого начала реалистический жиовписец-баталист, член АХРР с 1924 года, то есть почти с самого начала существования Ассоциации.

Андерсон. Стрелки в Кремле, 1918

Вольдемар Андерсон. Стрелки в Кремле, 1918

Как они вошли в московскую художественную жизнь?
Все они получили довоенное художественное образование в Рижском художественном училище. Но после того, как их служба была окончена, они продолжили учебу—Клуцис, Вейдеман, Андерсен и Иогансон все учились во ВХУТЕМАСе. Древин становится профессором там—он старше остальных. Но даже до того они были включены в художественную жизнь через выставки, которые вместе организовывали. Было несколько выставок стрелков, широко освещавшихся в прессе, первая из них прошла в 1918 в Кремле, и это была открытая для публики бесплатная выставка (у них была мастерская в Кремле). К тому времени авангард повлиял на них уже существенно, особенно футуризм и супрематизм, отчасти через Древина. У него отдельная история—он уже бывал в Москве до всех революционных событий, и напрямую не служил стрелком, не был военным. Но он входил в московские организации стрелков, заведовал художественным сектором в Комиссариате по латышским национальным делам, который был создан в 1918 году и просуществовал только 2 года. Стрелки, имевшие большое влияние, попросили, чтобы Древину дали эту должность, чтобы он вел студию, которая использовалась только стрелками.

Как Иогансон познакомился с ЛЕФом?
Через Вхутемас. Иогансон—самый радикальный художник, он полностью отказался от искусства и перешел на производство. Получил место на фабрике Красный прокатчик—поступил туда жестянщиком. Документов мало, но мы знаем, что он был именно рабочим, не инженером или дизайнером. Он работал на фабрике до своей смерти (умер он рано) и так и не вернулся искусству. Всего один раз он сделал доклад для своих товарищей- конструктивистов об этом опыте. Главным для него было то, что он изобрел новый способ обработки металла, что для него являлось примером новаторства, сделанного именно рабочим— пример настоящей работы производственника. И это противоположно тому, что делали Степанова и Попова, они были дизайнерами, а идеал Иогансона—инновация, исходящая из наблюдения за процессом, что стирает разницу между рабочим и инженером, рабочим и управляющим. Мы также знаем, что он был активно вовлечен в работу фабричной парт-ячейки. Его работа была не только активностью по производству объектов, но также организацией политической работы—организация процесса производства.

Карл Иогансон.  Конструция, 1920

Карл Иогансон. Конструция, 1920

Что из себя представляло общество Прометей?
Это было широкое культурное общество, центральная латвийская художественная и литературная организация. У них было издательство и они были первыми издателями латвийской литературы в СССР, переводили на латышский образовательные и теоретические тексты. У них был театр, под названием Скатуве, они организовывали встречи латышских просветителей и художников, издавали главные латышские газеты и самый важный латышский художественный журнал Целтнэ, что в переводе означает «Здание». Существовали и другие латышские рабочие клубы, но именно Прометей был самым значительным. Он также функционировал как кооператив и распределял заказы—Вейдеман получал заказы прямо от них, так как руководил там театральной секцией. Была секция изоискусств, которая заказывала работы и проводила выставки латышских художников в середине 1930, выставки Вейдемана и Андерсона были в этой серии первыми. Смысл этих вставок был в широком продвижении художников-латышей как части советской культуры. Клуцису и Древину обоим заказывали писать латышские колхозы – были этнические латышские колхозы, которые, впрочем, на картинах ничем не отличались от не-латышских. Изредка на этих картинах девушки одеты в национальные латышские костюмы, но в основном, это просто пейзаж с трактором. А Клуцис в 1937 году, например, сделал серию портретов латышских стахановцев.

Густав Клуцис. Колхоз им. Рудзутака, 1936

Густав Клуцис. Колхоз им. Рудзутака, 1936

Выходит, не так уж они отрывались от своей национальной идентичности.
Ну, это двойной эффект—например, стахановцы-латыши от не-латышей визуально ничем не отличаются, и их портреты и утверждают, и смещают национальную идентичность одновременно, то есть это может быть и латыш, и любой вообще советский человек.

Густав Клуцис. Портрет стахановца Лейнерта, 1936

Густав Клуцис. Портрет стахановца Лейнерта, 1936

Почему несмотря на свой интернационализм, они продолжали держаться вместе как землячество?
Их заботила ситуация в Латвии, они были представителями латвийского населения в СССР—постоянно осуществляли агитацию и поддержку социалистических групп в Латвии и постоянно отчитывались о событиях в Латвии. Но также они получали как меньшинство определенные привилегии: как меньшинство они могли получать заказы, и это было сильней выражено в случае писателей, поскольку как латыши они могли получать больше заказов, чем когда работали наравне с русскими писателями. Визуальные художники интересны тем, что функционировали иногда активно идентифицируясь с латвийской культурой, а иногда подавляя этот аспект—это была мульти-идентичность, с которой они играли. Если посмотреть на Иогансона, то в контексте конструктивистов его латышская идентичность никак не всплывает, а с другой стороны, свое место на заводе он получил через латышскую заводскую секцию—потому что иначе не имя опыта и без связей он бы этого места не добился.

А что касается Андерсона, который вступил в АХРР—это было естественно для стрелка, ведь АХРР находился под покровительством военного руководства?
Большинство заказов он получал от РККА напрямую, РККА оплачивала ему его командировки. Его сюжеты— это, в основном, Красная армия и много латышских стрелков, их история и подвиги—некоторые из этих работ лежат в Латвийском Национальном музее в запасниках. Единственный из этих художников, которого выставляют в Латвии— Клуцис, у него в музее целый зал, смесь из его разных периодов. Его жена, Кулагина, подарила музею его фотомонтажи и наброски. А в запасниках там лежит то, чего никто никогда не видел, серия реалистических акварелей латышских национальных костюмов, орнаменты для рукавиц и так далее—он делал огромное количество этих рисунков в 1935-36, когда решил стать тоже реалистическим художником. Вообще, существует длинная история деления искусства на авангард и реализм. Часть моего проекта—то, почему я занимаюсь этими 5 художниками, которые работают в разных стилях—заключается в том, чтобы говорить об их работе не в категориях стилистического различия, а в терминах объединявших их представлений о функции искусства в построении социалистического общества. Эти акварели Клуциса часто рассматривают как нечто, что его заставили делать, как подчинение конвенции. Но это абсурд, потому что, во-первых, Клуцис был плакатистом №1 в Союзе, и во-вторых, он стал делать эти работы только в 1936 году—и от его жены Кулагиной, из ее дневников, мы знаем, что он лично был в большом восторге от реалистической живописи—собирался стать живописцем. К сожалению, это был короткий период, его расстреляли в 1938, и мы не знаем, как бы это развивалось.

Густав Клуцис. Эскизы латышской народной одежды, 1936

Густав Клуцис. Эскизы латышской народной одежды, 1936

И что это за общая, разделяемая ими всеми рамка?
Вся их работа, несмотря на формальную разницу, вовлечена в идею социалистической репрезентации как чего-то мобильного, коллективного, чего-то, что схлопывает вместе множество пространств и времен, разрушает устойчивые пространственные и временные позиции. В истории советского искусства существует очень влиятельный нарратив центра/периферии—например, у Катерины Кларк, для которой все вертится вокруг Москвы. Модель же художников-стрелков—это неустойчивое, движущееся пространство без центра. Например, древинские пейзажи—они изображают конкретные места, но одновременно они являются описанием множества мест или его опыта от множества мест. Скажем, пейзажи из его путешествий на Алтай—это кумуляция путешествия через множество мест. Он пишет, что не стал бы изображать Алтай, если бы уже не побывал на Урале—это и Алтай, но одновременно и Урал, и Казахстан. Что касается Вейдемана, то он вовлечен в гастролирующие постановки. Он делает декорации пьесы про воображаемую революцию, произошедшую в буржуазной Латвии. Но это не просто пьеса про Ригу, которая ставится в Москве— он как будто возит Ригу и воображаемую латвийскую революцию, которой никогда не было, по Союзу, это мобильное революционное пространство—которое непонятно кого агитирует, ведь живущие в Латвии латыши эту пьесу так и не увидят. Мне важно, что это не просто маргинальная группа латышских художников с маргинальной идеей, которую никто больше не разделял—эту модель детерриториальной репрезентации я рассматриваю как очень важную, противостоящую иерархии, вовлеченную в новые отношения зрителя/производителя. Важно думать о том, как их национальная идентичность играла роль в индивидуальных версиях этого широкого импульса.

Александр Древин. Армения, Дорога в Норк, 1933

Александр Древин. Армения, Дорога в Норк, 1933

Но вместе с тем, со всей их оторванностью от земли, детерриториализацией, они всегда крепко связаны с новыми советскими и своими национальными организациями—армия, партия, латышское общество.
Да, они принадлежат организациям, и организации важны им, поскольку состоя в них, они перестают быть индивидуальными производителями и становятся коллективными субъектами, а не индивидами—эти структуры дают им функционировать иначе.

Интервью: Александра Новоженова

]]>
http://openleft.ru/?feed=rss2&p=3902 1